The word art in pop art

Поп-арт (pop art) — это стиль, перенёсший потребительскую культуру в область искусства и научивший человечество видеть прекрасное в тридцати трёх банках супа. Название «Поп-арт» происходит от английского popular art, что в переводе означает популярное искусство.


Поп-арт. Энди Уорхол. Картина «Мэрилин Монро»
Поп-арт. Энди Уорхол. Картина «Мэрилин Монро»

Поп-арт не стоит путать с массовой культурой. Авторы смотрели на масскульт как на объект, подобно тому, как портретист смотрит на модель или пейзажист — на лоно природы. Предмет масскульта, на который падал взгляд художника, трансформировался в нечто оригинальное: в арт-объект, преломлённый через художественный взгляд творца.


Поп-арт. Энди Уорхол. Картина «Сто банок с супом «Кэмпбелл»»
Поп-арт. Энди Уорхол. Картина «Сто банок с супом «Кэмпбелл»»

История стиля поп-арт

Поп-арт стал ответом на торжественное, всепобеждающее шествие потребительской культуры. Его хронологические рамки — 1950-1960-е годы. Именно в это время оформилось так называемое «общество потребления». Это был социологический и культурный феномен исторического значения: впервые за историю человечества самые широкие массы людей смогли не только забыть о голоде, но и свободно покупать одежду, предметы обстановки, технику, тратить деньги на отдых и развлечения…


Поп-арт в живописи. Ричард Гамильтон. Картина «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?»
Поп-арт в живописи. Ричард Гамильтон. Картина «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?»

Соединённые Штаты, которые заработали на Второй мировой, бум потребления накрыл особенно мощной волной. «Американская мечта» (по сути, национальный потребительский идеал) овладела массами. Неудивительно, что поп-арт получил наибольшее развитие именно в Америке.


Поп-арт. Джаспер Джонс. Картина «Три флага»
Поп-арт. Джаспер Джонс. Картина «Три флага»

Пика своего расцвета это направление достигло в сердце потребительской цивилизации — Соединённых Штатах, но зародился стиль в Великобритании. В начале 1950-х годов эта страна ещё не оправилась от последствий Второй мировой войны и жила небогато. Бросая взгляд за океан, британцы испытывали противоречивые чувства.


Стиль поп-арт. Дэвид Хокни. Картина «Мужчина в душе в Беверли-Хиллз»
Стиль поп-арт. Дэвид Хокни. Картина «Мужчина в душе в Беверли-Хиллз»

С одной стороны, они критично и насмешливо воспринимали американский масскульт, поскольку в рекламе, кинематографе, комиксах низкопробного и кичевого было гораздо больше, чем сделанного со вкусом. С другой стороны, любуясь на журнальный глянец заокеанской жизни, жители Великобритании тоже хотели приобщиться к этому обществу беззаботного потребления и невольно его идеализировали.


Поп-арт в живописи. Дэвид Хокни. Картина «Бассейн с двумя фигурами» («Портрет художника»)
Поп-арт в живописи. Дэвид Хокни. Картина «Бассейн с двумя фигурами» («Портрет художника»)

Вот на этой почве и возникло в Британии новое художественное направление. Точкой отсчёта считается 1952 год, в Лондоне возникло творческое объединение Independent Group (IG).


Поп-арт. Дэвид Хокни. Картина «Живопись для дипломной работы»
Поп-арт. Дэвид Хокни. Картина «Живопись для дипломной работы»

В середине 1950-х годов в Британии появился и термин pop art (кто был первым, употребившим это название, вопрос спорный). Но официально это название было закреплено в 1962 году на симпозиуме в Нью-Йоркском музее современного искусства.


Стиль поп-арт. Рой Лихтенштейн. Картина «В машине»
Стиль поп-арт. Рой Лихтенштейн. Картина «В машине»

В США новый стиль обрёл силу и размах. В отличие от британских художников, воспринимавших заокеанский масскульт со стороны, их американские коллеги жили внутри общества потребления, а потому в своём творчестве, чтобы дистанцироваться от развитой рекламной индустрии, использовали более яркие, смелые, агрессивные эффекты.


Поп-арт в живописи. Том Вессельман. Картина «Американские обнажённые»
Поп-арт в живописи. Том Вессельман. Картина «Американские обнажённые»

Ключевые художники поп-арта:

  • Энди Уорхол (Andy Warhol) — признанный лидер направления;
  • Дэвид Хокни (David Hockney) — один из лидеров в Британии.
  • Нью-йоркский карикатурист Кит Харинг (Keith Haring), испытавший сильное влияние граффити.
  • Джаспер Джонс (Jasper Johns), которого прославили «Числа в цвете».
  • мастер комиксов Рой Фокс Лихтенштейн (Roy Fox Lichtenstein).
  • Ричард Гамильтон (Richard Hamilton), навсегда запечатлевший для потомков в оригинальных коллажах эпоху послевоенного потребительского бума и накопительства.
  • Мортон Уэйн Тибо (Morton Wayne Thiebaud), чьей визитной карточкой стали изображения всевозможных кондитерских изделий в разных контекстах.


Поп-арт. Уэйн Тибо. Картина «Выставка тортов»
Поп-арт. Уэйн Тибо. Картина «Выставка тортов»

Художественные и концептуальные особенности поп-арта

С художественной точки зрения этот стиль апеллировал к вещности, предметности — в противоположность другому популярному направлению, абстракционизму. Поп-арт был рождён в борьбе с творчеством абстракционистов и провозгласил возвращение к отображению на полотне конкретных предметов.


Стиль поп-арт. Энди Уорхол. Картина «Банан»
Стиль поп-арт. Энди Уорхол. Картина «Банан»

Само по себе обращение к бытовым вещам не ново для истории живописи. Натюрморт — это ведь тоже взгляд художников на окружающие предметы. По сути, между вазой Караваджо и зелёными бутылками «Кока-Колы» Уорхола разница не так уж велика.


Поп-арт в живописи. Энди Уорхол. Картина «Три бутылки ”Кока-Колы”» («Зелёные бутылочки ”Кока-Колы”»)
Поп-арт в живописи. Энди Уорхол. Картина «Три бутылки ”Кока-Колы”» («Зелёные бутылочки ”Кока-Колы”»)

Но у поп-арта была своя концептуальная особенность: художники брали в качестве объектов знаковые предметы и образы масскульта, которые сейчас бы назвали «мэмами». Кроме того, они обращали внимание не только на предметы, но и на образы — типичным примером является «Диптих Мэрилин» Уорхола.


Поп-арт. Энди Уорхол. Картина «Диптих Мэрилин»
Поп-арт. Энди Уорхол. Картина «Диптих Мэрилин»

Некоторые мастера пошли ещё дальше. Они отражали в своих работах суть эпохи, включая её безликость, массовость, триумф супермаркетов.


Стиль поп-арт. Уэйн Тибо. Картина «Торты, торты, торты»
Стиль поп-арт. Уэйн Тибо. Картина «Торты, торты, торты»

Художественная призма, через которую преломлялись объекты, заинтересовавшие творцов, подразумевала:

  • помещение образов масскульта в новый контекст;
  • вычленение смыслового ядра и акцентирование внимания на характерных чертах;
  • смену масштаба;
  • доведение до максимума, до апофеоза типичных приёмов масскульта;
  • иронию;
  • создание коллажей из «мемов».


Поп-арт в живописи. Роберт Раушенберг. Картина «Ретроактивный»
Поп-арт в живописи. Роберт Раушенберг. Картина «Ретроактивный»

При этом стилистические особенности работ теснейшим образом переплетаются с масскультом. Форма подчёркивала содержание. Художники намеренно:

  • стилизовали свои работы под рекламу, афиши, плакаты, комиксы;
  • использовали яркие цвета;
  • вписывали в картины слоганы;
  • создавали коллажи из фотографических «срезов» реальности.


Поп-арт. Роберт Раушенберг. Картина «Имущество»
Поп-арт. Роберт Раушенберг. Картина «Имущество»

Насмешка над обществом потребления или культ американской мечты?

Поскольку форма плаката и коллажа получила широкое распространение в поп-арте, искусствоведы называют представителей этого направления наследниками дадаизма. Но, если дадаисты были нигилистами и подчёркивали бессмысленность современного им мира, то философия поп-арта была намного шире и включала много аспектов:

  • и отрицание серьёзности абстрактного искусства;
  • и противопоставление ему более лёгкого взгляда на жизнь и культуру;
  • и сатиру на потребительский идеал;
  • и утверждение образов масскульта;
  • и вычленение смысловых артефактов эпохи.


Стиль поп-арт. Эд Рушей. Картина «Стандартная станция»
Стиль поп-арт. Эд Рушей. Картина «Стандартная станция»

Некоторые пункты противоречат друг другу, что объясняется и разным подходом художников, и сложностью феномена массовой культуры. Некоторые авторы относились к теме с иронией и юмором, другие — как Энди Уорхол — были вполне серьёзны.


Поп-арт в живописи. Энди Уорхол. Картина «Красный Ленин»
Поп-арт в живописи. Энди Уорхол. Картина «Красный Ленин»

Отсюда и неоднозначное отношение критиков. Многие видели в работах художников завуалированную рекламу, обвиняли в вульгарности и прославлении культа потребительства.


Поп-арт. Уэйн Тибо. Картина «Капкейки»
Поп-арт. Уэйн Тибо. Картина «Капкейки»

Не стоит отрицать того факта, что поп-арт способствовал утверждению американской мечты, легитимации общества потребления и соответствующего стиля жизни. В то же время, он заложил основы критики философии потребления, которая впоследствии будет набирать силу. Помимо того:

  • поп-арт стал зеркалом эпохи;
  • оказал влияние на развитие рекламы, вписав её (по крайней мере, частично) в область искусства;
  • сделал кич (трэш) полноценным художественным инструментом;
  • подготовил почву для концептуализма и постмодернизма.


Стиль поп-арт. Фернан Леже. Картина «Мадонна с ключами»
Стиль поп-арт. Фернан Леже. Картина «Мадонна с ключами»

На сайте VeryImportantLot в разделе аукционов нередко появляются работы этого направления. Участвуя в онлайновых аукционах, вы тоже можете приобрести для своей коллекции картины, ставшие частью культурного наследия планеты.

button-pro-crown

PRO аккаунты для художников

check

Продажи через магазин в Facebook и Instagram

check

Управление клиентами и продажами через CRM

check

Почтовые рассылки произведений

check

Продажа репродукций и цифровых версий

Подробнее

button-pro-crown

PRO аккаунты для художников

arrow-toparrow-down

check

Продажи через магазин в Facebook и Instagram

check

Управление клиентами и продажами через CRM

check

Почтовые рассылки произведений

check

Продажа репродукций и цифровых версий

Подробнее

Энциклопедия • 20 мая 2017

Поп-арт

Фаст-фуд в искусстве?

Поп-арт — художественное движение, зародившееся в середине 1950-х годов в Великобритании, но наиболее широкое распространение получившее в США. Поп-арт стал дерзким вызовом традиционной живописи, поскольку в нем делалась ставка на изображения из массовой культуры, включая рекламу, комиксы, обыденные предметы и новости. Кроме прочего, появление поп-арта в США стало реакцией на серьезность и беспредметность абстрактного экспрессионизма. Новое поколение художников желало вернуться к предметной живописи, при этом внеся в свои работы некоторую несерьезность, иронию и приправить все это внушительной порцией китча.

Поп-арт

Искусство потребления

После того, как Америка окончательно пришла в себя после Второй мировой войны, в стране начался мощнейший экономический подъем, что, в сочетании с прогрессом в области технологий и средств массовой информации, породило так называемую «культуру потребления». Культуру людей со стабильным высоким доходом и большим количеством свободного времени. Промышленность, расширившаяся и укрепившаяся за годы войны, теперь начала забрасывать массового потребителя самыми разнообразными продуктами, начиная от лаков для волос и стиральных машин, и заканчивая блестящими новенькими кабриолетами, которые, если верить рекламе, были материальным воплощением счастья. Существенной поддержкой для культуры потребления стало развитие телевидения и новые тенденции в печатной рекламе, где акцент стал делаться на графических изображениях и узнаваемых логотипах — брендах, которые сейчас в нашем визуально насыщенном мире воспринимаются как нечто, само собой разумеющееся.

Неслучайно поп-арт появился в Америке именно в это время. Следуя духу времени, новые художники презрели все стандарты современной американской живописи, опиравшиеся на абстракции как отображение универсальных истин и глубоких личных переживаний.

А как у них?

В отличие от процветающей Америки, Великобритания, где зародился поп-арт, тяжело переживала послевоенные годы. Можно сказать, что поп-арт обязан своим появлением завистливым взглядам через океан: на американскую массовую культуру, на идеализированные журнальные картинки беззаботной жизни общества потребления. Первыми к этим образам обратились художники из «Независимой группы», основанной в начале 1952 года. Они сформулировали и начали распространять большинство базовых идей британского поп-арта. Ведущими представителями «Независимой группы» были Ричард Гамильтон, Найджел Хендерсон, Джон МакХейл, сэр Эдуардо Паолоцци и Уильям Тернбулл. Считается, что первым определение «поп-арт» использовал художественный критик Лоуренс Аллоуэй, который тоже был членом «Независимой группы».

Одной из самых знаковых работ британского поп-арта считается знаменитый Ричарда Гамильтона под затейливым названием «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?», созданный для важнейшей выставки «Независимой группы». Выставка «Это — завтра», прошедшая в Галерее Уайтчепел в Лондоне, стала отражением всепоглощающего интереса художников к массовой культуре. Как писал Аллоуэй, «…кино, научная фантастика, реклама, поп-музыка. Мы не испытываем к массовой культуре неприязни, распространенной среди интеллектуалов. Напротив, мы принимаем ее как факт, детально обсуждаем и с энтузиазмом потребляем».

Ричард Гамильтон. Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?

Детище дадаизма

Многие искусствоведы считают, что корни поп-арта уходят гораздо глубже, чем принято считать. По их мнению, поп-арт является прямым потомком дадаизма, нигилистического художественного движения 20-х годов, которое высмеивало серьезность тогдашнего парижского искусства и, в более общем смысле, — политическую и культурную ситуацию, которая привела к войне в Европе. Марсель Дюшан, первопроходец дадаизма в Соединенных Штатах, который пытался сократить дистанцию между искусством и реальной жизнью, увековечивая продукты массового производства, был одной и самых влиятельных фигур в эволюции американского поп-арта. Другими фигурами, повлиявшими на развитие поп-арта, считаются художники Стюарт Дэвис, Джерард Мерфи и Фернан Леже, которые изображали в своих работах предметы массового производства. Непосредственными первопроходцами поп-арта стали Джаспер Джонс, Ларри Риверс и Роберт Раушенберг, американские художники, которые в 50-х рисовали флаги, пивные банки и другие подобные предметы, но делали это в живописной выразительной манере.

Наиболее яркие формы американского поп-арта:

— стилизованные репродукции комиксов Роя Лихтенштейна с использованием цветных точек и плоскостей, заполненных одним цветом;

— буквально «вырезанные» из реальности картины и шелкографии Энди Уорхола с изображениями банок супа, коробок с мылом и бутылок «Кока-колы»;

— скульптуры Класа Олденбурга, увековечившие такие обыденные вещи, как сантехника, печатные машинки и гамбургеры;

— серия «Великие американские обнаженные» Тома Вессельмана, плоские и откровенные изображения безликих секс-символов;

— гипсовые человеческие фигуры Джорджа Сигала, перенесенные на улицы города или помещенные в привычное многим окружение, к примеру, автобус, найденный на свалке.

Ключевые моменты

1. Создавая картины и скульптуры, изображающие объекты массовой культуры и медиа-звезд, представители поп-арта стремились размыть границы между «высокой» и «низкой» культурой. Одной из важнейших характеристик поп-арта является концепция того, что в культуре не существует никакой иерархии, а искусство может питаться из любого источника.

2. Можно было бы сказать, что абстрактные экспрессионисты в своей работе опирались на душевные травмы, в то время как представители поп-арта искали выражение тех же травм в опосредованном мире рекламы, комиксов и поп-культуры в целом. Однако более точным было бы предположение, что поп-художники первыми поняли, что в принципе не существует непосредственного доступа к чему бы то ни было, будь то человеческая душа, природный мир или любая искусственная среда. Они верили, что все в мире взаимосвязано, и пытались воплотить эти связи в своих работах.

3. Несмотря на то, что поп-арт включает в себя широкий спектр работ, созданных под влиянием очень разных взглядов и позиций, большую часть из них характеризует некоторая эмоциональная отстраненность. В отличие от «горячей» экспрессии, свойственной предыдущему поколению, поп-арт отличает «прохладная» двойственность. Предметом долгих споров был вопрос о том, является ли это следствием принятия художниками поп-культуры, или же наоборот — ее отвержения.

4. На первый взгляд, представители поп-арта с энтузиазмом относились к новой поствоенной Америке с ее промышленным и медийным расцветом. Некоторые критики считали выбор поп-художниками тем для работы следствием восторженного одобрения капиталистического рынка и наводнивших его разнообразных товаров. В то же время другие искусствоведы считали превращение художниками повседневности в высокое искусство своего рода культурной критикой: создавая арт-объект на основе обыденного продукта массовой индустрии, они тем самым подчеркивали тенденцию превращения произведений искусства в товары.

5. Большинство представителей поп-арта начинали свою карьеру в коммерческом искусстве. Энди Уорхол был успешным журнальным иллюстратором и графическим дизайнером. Дизайнером же работал и Эд Рушей, а Джеймс Розенквист начинал с разрисовывания биллбордов. Благодаря этим первым шагам в искусстве художники получили мощное подспорье для дальнейшей работы, своего рода визуальный словарь массовой культуры, и приемы, позволявшие объединять сферы высокого искусства и поп-культуры.

Поп-арт: знаковые работы

Рой Лихтенштейн. Блам!

Блам!

1962, 172.7×203.2 см

Для этой работы Лихтенштейн позаимствовал часть комикса Расса Хита под названием «All American Man of War» (№ 89). Картина Лихтенштейна не является точной копией рисунка Хита, однако на первый взгляд их легко спутать, поскольку изменения, внесенные художником в изначальное изображение, почти незаметны. Обращаясь за сюжетами к популярным комиксам, Лихтенштейн посвятил свою карьеру исследованию границ между «высоким» и «низким» искусством, раз за разом поднимая вопросы о природе культуры и оригинальности, но при этом не давая никаких окончательных ответов. Как и в случае с большинством представителей поп-арта, невозможно с полной уверенностью утверждать, являлись ли работы Лихтенштейна безусловным одобрением комиксов и массовой культуры в целом, или же критикой этой культуры. Решение в этом случае остается за зрителем. «BLAM», как и другие похожие работы Лихтенштейна, выполнены в точечной технике «Бен-Дэй», позаимствованной, опять-таки, из комиксов.

Энди Уорхол. Сто банок с супом «Кэмпбелл»

При создании иконической серии Энди Уорхола с банками супа никогда не предполагалось привлечь внимание к форме или композиции этих работ, в отличие от картин абстрактных экспрессионистов. Значимыми полотна Уорхола делает выбор универсального и узнаваемого образа (вроде банок с супом, Микки Мауса или лица Мэрилин Монро) и изображение его в качестве массового продукта, но в контексте изобразительного искусства. В этом смысле Уорхол не просто делает акцент на популярных образах, а скорее указывает на то, как эти образы в наше время воспринимаются людьми: к ним относятся, как к узнаваемому с первого взгляда товару, который продается и покупается. Эта серия относится к ранним живописным работам художника, однако уже совсем скоро он переключился на шелкотрафаретную печать, считая, что изображения поп-культуры нужно производить механическим способом. Сто холстов с изображениями банок супа, созданные Уорхолом для первой персональной выставки в Галерее Ферус в Лос-Анджелесе, позволили ему почти мгновенно занять высокое место в мире американской живописи и навсегда изменить лицо современного искусства.

Клас Олденбург. Витрина с пирожными

Олденбург — один из немногих скульпторов, работавших в стиле поп-арт, известный своими шутливо-абсурдными работами, посвященными еде и неодушевленным предметам. Коллекция работ под общим названием «Витрина с пирожными» впервые была выставлена в знаменитой инсталляции скульптора «Магазин», устроенной в Нижнем Ист-Сайде. Для этого проекта Олденбург создал несколько гипсовых скульптурных объектов, включая клубничное пирожное и яблоко в карамели. Инсталляция была оформлена как типичная американская лавка, в которой можно купить не только продукты, но и различные товары для повседневных нужд. Скульптор дополнил ее рекламными плакатами и продавал свои работы по низким ценам, таким образом превращая арт-объекты в товары. Несмотря на то, что они были проданы, как любые продукты массового производства, каждый из этих уникальных предметов был проработан с особой тщательностью. Покрывая свои работы краской, Олденбург использовал густые, выразительные мазки, как глумливую отсылку к серьезности абстрактного экспрессионизма. В ироничной манере скульптор объединял энергичность экспрессионизма с продуктами массового потребления.

Эд Рушей. Стандартная станция

Художник, печатник и фотограф Эд Рушей был одним из важнейших представителей поп-арта на западном побережье США, который смешивал голливудские образы с красочными изображениями массовой культуры и юго-западными ландшафтами. Заправки были излюбленным мотивом в творчестве Рушея, он даже посвятил им книгу под названием «Двадцать шесть заправочных станций», сборник фотографий из путешествия художника по сельской местности американского Юго-Запада. В «Стандартной станции» художник трансформирует банальное изображение заправки в символ американской культуры потребления. С помощью шелкотрафаретной печати Рушей сводит перспективу изображения к единственному плану, делая его похожим на рекламные плакаты. «Стандартная станция», кроме прочего, является еще и одним из первых экспериментов художника с языком и игрой слов, которые выйдут на первый план в более поздних его работах.

Дэвид Хокни. Большой всплеск

Огромное полотно размером почти 2,5×2,5 метра было написано Хокни с фотографии, которую он увидел в буклете-инструкции к бассейну. Художник был заинтригован идеей переноса на холст мимолетного события, застывшего на фотографии. Он говорил: «Мне понравилась мысль нарисовать нечто, что длится две секунды. Чтобы запечатлеть эти две секунды, мне понадобилось две недели». Динамизм всплеска резко контрастирует со статичной и жесткой геометрией дома, бортика бассейна, пальм и трамплина, аккуратно размещенных в сетку, которая обрамляет всплеск. Это придает картине совершенно осознанно созданный художником эффект расчлененности и бессвязности, ставший одним из отличительных особенностей стиля Хокни. Кроме того, типичным для изображений в стиле поп-арт является эффект стилизации и искусственности.

Поп-арт: любимые объекты

Джаспер Джонс и его флаги, буквы и цифры

В своих ранних работах Джаспер Джонс поднимал вопросы о том, как мы видим искусство, как воспринимаем и создаем его. Он не разграничивает субъекта и объект, искусство и жизнь. С его точки зрения это одно и то же. Джонс считал, что каждую картину нужно воспринимать не как отображение реального мира или иллюстрацию, а как объект с его собственной реальностью.

Как и первопроходцы британского поп-арта, Джонс вдохновлялся идеями дадаизма, в частности «готовыми вещами» (найденными объектами) Марселя Дюшана, который бросал вызов традиционному определению арт-объекта своими писсуарами и велосипедными колесами. Однако Джонс, в отличие от Дюшана, выбирал для сюжетов своих работ не «найденные объекты», а «найденные изображения» — флаги, вывески, буквы и цифры. Это была новая иконография узнаваемых знаков, к которой обращались многие представители поп-арта.

Джаспер Джонс создавал свои работы в технике энкаустики, в которой связующим веществом для красок является расплавленный воск. Он комбинировал энкаустику с коллажами из газетных вырезок, создавая неоднородное пространство ярких цветов. Его увлечение общим единством плоскости на картине уходит корнями через к творчеству Сезанна и Шардена. Творчество Джонса заключается в игре с визуальными идеями, в его картинах можно различить несколько смысловых слоев, которые обращаются к зрителю на разных уровнях восприятия. Это искусство об искусстве и о том, как мы к нему относимся.

Роберт Раушенберг и его коллажи

Роберт Раушенберг тоже использовал в своих работах «Найденные изображения», но в отличие от картин Джаспера Джонса, они объединены общими элементами друг с другом или с реальными объектами. Обоих художников часто причисляют к нео-дадаистам.

Вдохновляясь творчеством Курта Швиттерса, который создавал свои коллажи из мусора, найденного на улицах, Раушенберг стал компоновать собственные живописно-коллажные работы из реальных объектов, которые он собирал на улицах Нью-Йорка. Художник говорил: «У меня было правило: если я обошел квартал и не нашел достаточно материала, с которым я мог бы работать, я расширял поле поиска на еще один квартал и шел в любом направлении». Он называл свои мультимедийные сборки «объединениями» (combines) и считал, что они должны выглядеть «как минимум такими же интересными, как что угодно, происходящее за окном».

Раушенберг выбрал коллажи в качестве собственного творческого языка общения, изобретя новый способ их производства — комбинирование масляной живописи с фотографической шелкографией. Это позволяло ему экспериментировать с любыми изображениями, позаимствованными из газет, журналов, телевидения или кино, которые он мог воспроизвести в любом размере или цвете в качестве элемента на холсте. Раушенберг использовал эти элементы так, чтобы отразить наше восприятие масс-медиа. Каждый день они бомбардируют нас изображениями, большинство из которых мы игнорируем, но некоторые из них (сознательно или подсознательно) задерживаются в памяти, поскольку соотносятся с определенным личным опытом. Картины Раушенберга были призваны зафиксировать этот визуальный информационный «шум» в рамках отдельно взятой картины.

Энди Уорхол и его иконы

Если существовал художник, олицетворявший собой все направление поп-арта, то это, безусловно, был Энди Уорхол. Он, если можно так сказать, стал лицом американской поп-культуры и возвел ее образы в статус музейного искусства. Уорхол использовал второсортные изображения звезд и потребительских продуктов, которые, по его мнению, обладали некой «внутренней банальностью», делавшей их более интересными. Художник был по-настоящему очарован этой банальностью, которую запечатлел в целой серии сюжетов, начиная от портретов знаменитостей и заканчивая банками супа. Был ли это «Томатный суп «Кэмпбелл», «Портрет Лиз Тейлор», «Автокатастрофа» или «Электрический стул», подход Уорхола всегда был одинаков. Он говорил: «Я думаю, что все картины должны быть одинакового размера и цвета, чтобы они были взаимозаменяемыми, и чтобы никто не думал, что его картина лучше или хуже других».

Как вырос из творчества Сезанна, так творчество Энди Уорхола опиралось на «готовые вещи» Марселя Дюшана. Уорхол был настоящим дадаистом по духу — своего рода «агентом-провокатором». Его многочисленные заявления об искусстве были нарочито загадочными, он никогда не делал никаких разъяснений, заставляя своих слушателей теряться в догадках: «Я предпочитаю оставаться таинственным. Я не люблю говорить о своем прошлом и каждый раз придумываю что-нибудь новое, когда меня о нем спрашивают». Уклончивая позиция Уорхола была его стратегией, которая помогала ему рекламировать себя. Он культивировал собственный образ в качестве бизнес-модели, неотделимой от его творчества. Он говорил: «Я начинал, как коммерческий художник, и хочу закончить в качестве художника-бизнесмена. Быть успешным в бизнесе — самый захватывающий вид искусства».

Рой Лихтенштейн и его комиксы

Рой Лихтенштейн изобрел свое собственное направление в рамках поп-арта, основанное на визуальных образах массовой коммуникации — журналах с комиксами. Это был стиль с жестко фиксированным форматом: черные рамки, яркие чистые цвета и оттенки, созданные с помощью точек «Бен-Дэй».

Свои ранние работы Лихтенштейн называл «экспрессионистским кубизмом ковбоев и индейцев». Художник быстро утомился от избытка «экспрессионистских чувств» и бросил вызов этой угасающей традиции картиной «Смотри, Микки» (1961), скопированной с обертки жевательной резинки. Его работы, основанные на комиксах, поначалу шокировали, но, как и в случае со многими поп-художниками, были довольно быстро благосклонно приняты галереями и коллекционерами. Лихтенштейн говорил: «Было очень сложно написать картину настолько отвратительную, что никто не захотел бы повесить ее к себе на стену. В конце концов, было приемлемо вешать на стену тряпку, забрызганную краской, все к этому привыкли. Единственным, что все ненавидели, было коммерческое искусство, но, очевидно, и его они ненавидели недостаточно сильно».

Бескомпромиссный коммерческий стиль картин Лихтенштейна стал своеобразным антидотом к бессвязным всплескам позднего абстрактного экспрессионизма, но при этом он не был искусством протеста в чистом виде. «Я не думаю, что поп-арт мог бы существовать, если бы раньше не существовал , но при этом я не думаю, что поп-арт и дадаизм — это одно и то же. Я не смотрю на свои картины, как на анти-искусство, или как на что-то, отличающееся от традиционной живописи со времен Возрождения». Несмотря на то, что в стиле Лихтенштейна присутствуют элементы иронии и юмора, его работы остаются в рамках традиций в использовании линий, форм, оттенков и цветов как композиционных элементов. Дисциплинированность в создании его работ скорее интеллектуального характера, не оставляющая места импульсивности и эмоциональности.

Клас Олденбург и его фаст-фуд

Клас Олденбург с самого начала своей художественной карьеры тяготел к скульптуре. В начале 60-х он участвовал во множестве «хеппенингов» — спонтанных, импровизированных художественных событиях, в которых опыт участников был гораздо важнее конечного продукта — некий вид искусства, выросший из культуры потребления.

Олденбург черпал вдохновение в образах потребительских товаров. В 1961 году он открыл свой «Магазин», в котором продавал гипсовые копии фаст-фуда и различных продуктов. Запасы «товаров» он пополнял в своей студии, которая находилась в задней части магазина.

Работы Олденбурга полны иронии и противоречий: он делал твердые предметы вроде умывальника из мягкого расплывающегося винила, в то время как мягкие объекты, например, гамбургеры — из твердого раскрашенного гипса. Кроме того, они играет с размерами предметов, воссоздавая небольшие объекты вроде ложки и вишни в архитектурных масштабах. Он говорил: «Мне нравится брать сюжет и полностью лишать его присущей ему функции». Произвольно меняя масштаб, размер и другие характеристики объектов, Олденбург таким образом меняет сам их смысл и заставляет зрителя усомниться и пересмотреть свое к ним отношение. Его крупномасштабные работы, размещенные в общественных местах, приобретают мощные сюрреалистические качества. Они заставляют зрителя почувствовать себя Гулливером в Бробдингнеге.

Заглавная иллюстрация: Рой Лихтенштейн. Плачущая девушка, 1963
Источники фото: jsimsmaker.wordpress.com, jolienfagard.wordpress.com
Автор: Евгения Сидельникова

Кратко, поп-арт — это стиль искусства, наиболее популярный в 60-х годах 20-ого века. Сюжеты картин строятся на известных всем объектах: знаменитостях, комиксах, еде, бытовых предметах. Ему присущи яркие цвета, плоскость, ирония и отсутствие глубокого смысла.

Родина поп-арта

Считается, что движение «поп-арт» зародилось в Лондоне в 1952 году в сообществе молодых художников, критиков, архитекторов и писателей «Независимая группа» (объединение, чьи члены исследовали влияние технологий, массовой культуры и рекламы на современное искусство), куда входили Ричард Гамильтон, Найджел Хендерсон, Джон МакХейл, Эдуардо Паолоцци и Уильям Тернбулл, которые затем провели выставки с первыми образцами поп-арта. Их работы оказали сильное влияние на последующее развитие движения.

The Independent Group (1956) - Независимая группа

Независимая группа (1956)
The Independent Group

История появления термина

Кто именно изобрел название термина, неизвестно, но обычно его авторство приписывают британскому искусствоведу Лоуренсу Аллоуэю, который в 1958 году опубликовал эссе под заголовком «Искусство и средства массовой информации», где он впервые употребил слова «популярная массовая культура», что было близко к укоренившееся затем названию «поп-арт».

Лоуренс Аллоуэй

Лоуренс Аллоуэй — портрет
Lawrence Alloway

Аллоуэй был одним из ведущих критиков, защищавших поп-арт как законную форму искусства.

Первое изображение

Хотя еще в 1952 году на лекции был показан коллаж Эдуардо Паолоцци «Я была игрушкой богача», официально первым образцом современного поп-арта считается коллаж Ричарда Гамильтона «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?». Он был показан на новаторской выставке «Независимой группы» под название «Это завтра» в 1956 году в Галерее Уайтчепел в Лондоне.

Эдуардо Паолоцци «Я была игрушкой богача»

Эдуардо Паолоцци «Я была игрушкой богача»
I was a Rich Man’s Plaything — Eduardo Paolozzi, 1952

Коллаж размером 26×24.8 см был склеен из изображений, вырезанных из журналов массового тиража. На нем в соблазнительных позах изображены полуобнаженные герои: культурист и девушка на диване с абажуром на голове.

 Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? Richard Hamilton, 1956

Ричард Гамильтон «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?»
Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? Richard Hamilton, 1956

Действие происходит в гостиной, заполненной образцами и эмблемами послевоенной хорошей жизни в американском стиле.

На столе стоит консервированная ветчина. На стене в рамке висит обложка американского комикса «Young Romance». Мужчина держит в руках гигантский леденец на палочке. Центр коллажа на уровне глаз занимает надпись «поп».

Успех изображения был ошеломительным. Многие до сих пор придерживаются мнения, что именно Ричард Гамильтон в одиночку стал пионером поп-арта и что именно он определил условия, которых должно было придерживаться течение.

Ричард Гамильтон

Ричард Гамильтон — портрет
Richard Hamilton

В то же время появление стиля поп-арт можно считать почти случайным, коллаж Гамильтона изначально был иллюстрацией к афише выставки и лишь через несколько был показан и продан как произведение искусства.

История возникновения поп-арта

Далекие предшественники

Слияние изобразительного искусства и массовой культуры (таких как рекламные щиты, упаковка и печатная реклама) началась еще задолго до 1950-х гг.

Почти столетие назад, в 1855 году французский художник-реалист Гюстав Курбе символически посодействовал развитию популярного вида искусства, взяв для своей картины позу из недорогой серии печатных изданий под названием Imagerie d’Épinal (Имажери д’Эпиналь). Эта чрезвычайно популярная серия включала в себя ярко окрашенные морализаторские сцены, придуманные французским иллюстратором (и соперником Курбе) Жаном-Шарлем Пеллерином (1756-1836). Каждый школьник знал эти изображения с уличной жизнью, военных и легендарных персонажей. Неужели средний класс понял намек Курбе? Может быть и нет, но Курбе было все равно. Он знал, что низкой формой живописи вторгся в высокое.

Imagerie dÉpinal lexhumation des cendres de napoléon dépinal

l Enterrement à Ornans Gustave Courbet

Испанский живописец Пабло Пикассо использовал ту же стратегию. Он пошутил о любовной связи людей с покупками, создав женщину из этикетки и рекламы универмага Бон Марше. Хотя «Au Bon Marché» (1913) не может считаться первым поп-арт коллажем, он, безусловно, посеял семя для будущего движения.

Au Bon Marché — Pablo Picasso, 1913 Бон Марше — Пабло Пикассо

Au Bon Marché — Pablo Picasso, 1913
Бон Марше — Пабло Пикассо

Связь с дадаизмом

Первопроходец дада Марсель Дюшан продвинул потребительскую уловку Пикассо дальше, используя в своих экспозициях реальные продукты массового потребления: стеллаж для бутылок, лопату для снега, писсуар (перевернутый). Он называл эти предметы реди-мейдами, то есть техникой «использования в искусстве вещей из магазина».

Нео-дада, или ранний поп-арт

Ранние поп-арт художники последовали примеру Дюшана в 1950-х годах, вернувшись к фигурам в разгар абстрактного экспрессионизма и намеренно использовав «низкопробные» популярные образы. Они также воспроизводили трехмерные объекты.

Пивные банки Джаспера Джонса (1960) и кровать Роберта Раушенберга (1955) — это одни из примеров. В годы своего становления эти работы причислялись к нео-дада. Сегодня мы можем назвать это ранним поп-артом.

Jasper Johns — Painted Bronze (Ale Cans), 1960

Robert Rauschenbergs Bed, 1955

Цели и причины течения

Некоторые молодые британские художники 50-х годов, выросшие в военных условиях жесткого ограничения в рационе питания и утилитарного дизайна, смотрели на Америку с ее соблазнительной поп-культурой и потребительским образом жизни с долей романтической иронии и зависти.

Они рассматривали США как страну свободных — свободную от уродливых условностей классовой власти, которая могла задушить ту культуру, которую они представляли: более инклюзивную, молодую, охватывающую социальное влияние средств массовой информации и массового производства.

Поп-арт стал их способом выражения в этом поиске перемен, и его язык был адаптирован из коллажей дада. Дадаисты создали иррациональные комбинации случайных образов, чтобы спровоцировать реакцию со стороны властей своего времени.

Поп-арт и минимализм — самые новые жанры искусства.

Британские же деятели искусств переняли подобную визуальную технику, но сосредоточили свое внимание на массовых образах популярной культуры, которыми они размахивали перед лицом власти.

Поп-арт был способом выражения желания перемен, реакцией против существующего положения вещей.

Он также был реакцией молодых деятелей искусств на послевоенный потребительский бум, когда все больше и больше товаров рекламировалось и продавалось.

Поп-арт в США

В США поп-арт появился в конце 1950-х годов и развивался он иначе, чем в Великобритании. Тогда как в Англии на потребительскую культуру и идеализированную картину жизни смотрели со стороны, американцы находились в ее самой гуще, что не могло не повлиять на развитие стиля.

После Второй мировой войны экономический бум привел к повышению заработной платы и увеличению количества свободного времени, а массовое производство привело к созданию телевизоров, посудомоечных машин и автомобилей в беспрецедентных масштабах. Наряду с новыми технологиями в печатном производстве, распространилась и развилась рекламная индустрия брендов, каждый из которых продавал товар с обещанием доставить удовольствие.

Поп-арт в США был обезличенным и отстраненным от личности художника, тогда как в Великобритании он был более субъективным и метафоричным.

Благодаря вновь обретенному богатству, мобильности и свободному времени многие американцы переехали в пригороды (так как дома стали легкодоступными), а телевидение стало доминирующим средством массовой информации в 1950-х годах.

Но в 60-е годы многие увидели, что этот доминирующий социальный порядок и его бесконечное шаблонное повторение подавляют и восстали против этого заранее предусмотренного образа жизни, бросив вызов политическому истеблишменту, протестуя, например, против войны во Вьетнаме.

Процветали общественные движения, стремящиеся обеспечить равенство и гражданские права афроамериканцев и женщин. Этот бунтарский дух укоренился и в мире искусства, поскольку многие молодые художники в то время чувствовали, что то, чему их учили в художественной школе и что они видели в музеях, не имело никакого отношения к жизни и культуре, которая их окружала. В знак протеста они обратились к таким источникам, как поп-музыка, упаковка продуктов, комиксы и голливудские фильмы, используя образы массового производства для создания искусства, которое критиковало и подрывало его. Так и родилось это направление живописи, скульптуры и моды.

Пока британцы создавали юмористические или романтизированные произведения, американцы  рисовали агрессивные, более смелые, драматичные и менее беззаботные картины.

Окруженные продуктами потребительской культуры, американские поп-авторы вдохновлялись тем, что они видели и испытывали, живя в рамках этой культуры. В США это новое движение рассматривалось как возвращение к репрезентативному искусству, то есть тому, что изображало визуальный мир узнаваемым образом.

Почти все поп-арт художниками были дизайнерами, занимавшимися печатью.

В предыдущие десятилетия в Америке доминировали абстрактные экспрессионисты, которые (как следует из их названия) использовали выразительные жесты и абстрактные, не изображающие реальных предметов образы. Столкнувшись с миром потребительских вещей, поп-арт авторы отвернулись от этой абстракции, вместо этого используя жесткие грани и узнаваемые формы для создания типа искусства о видимом мире вокруг них. Используя безличные, приземленные образы, поп-арт авторы также хотели отойти от акцента на личные чувства и символику, которые характеризовали абстрактный экспрессионизм.

Американский поп-арт был ответом на культуру того времени, которая погрязла в рекламе и коммерциализме. Хотя этот стиль не склонен открыто критиковать такое положение вещей, он находился под сильным влиянием СМИ, точно так же, как художники прошлого находились под влиянием природы и религии.

В результате он очень глубоко противоречил массе, поскольку, в отличие от многих авангардных движений до этого, он включал в себя тематику и методы, с которыми широкая аудитория была уже очень хорошо знакома.

Идеи

Поп-арт отличался тем, что не идеализировал культурные объекты, а изображал их такими, какие они есть. Основная идея этого движения состояла в том, что искусство не является элитарным, оно может быть связано с простыми людьми или повседневными вещами. Оно должно быть понятным каждому, а не быть привилегией ограниченного круга лиц.

Ключевые идеи:

  • Размытие понятия между «высоким» и «низким» искусством. Фундаментом жанра служила идея об отсутствии иерархии в культуре. Вдохновение могло черпаться из любых источников.
  • Эмоциональная отстраненность. Хотя подходы и работы были очень разными, всех их объединяло холодное дистанцирование в эмоциях. Одни считают это принятием популярного мира, другие шокированным отступлением.
  • Отсутствие глубокого смысла. Простота — это одновременно и сильная сторона, и то, за что направление подвергалось жесткой критике. Смысл поп-арта лежит на поверхности.

Характерные черты

Поп-арт легко узнаваем благодаря своей живости и уникальным характеристикам, которые присутствуют во многих знаковых произведениях этого движения.

К его особенностям относятся:

  • Узнаваемые образы. Поп-арт использовал изображения и символы популярных медиа и продуктов. В них входили коммерческие товары, такие как банки из-под супа, дорожные знаки, фотографии знаменитостей, газеты, фирменные названия, логотипы и прочее.
  • Отсутствие выдуманных сюжетов и предметов. Поп-арт всегда основывается на то, что есть. Авторы не выдумывают новых героев и объектов.
  • Яркие цвета. Стиль характеризуется сочными, яркими цветами, к основным относится красный, желтый и синий.
  • Ирония и сатира. Юмор — один из основных компонентов поп-арта. Мастера используют их, чтобы сделать заявление о текущих событиях, посмеяться над причудами и бросить вызов существующему положению вещей.
  • Инновационные методы. Многие поп-арт художники были дизайнерами или занимались печатью, что позволяло им создавать изображения быстро и в больших количествах. Энди Уорхол использовал шелкографию — процесс, с помощью которого через сетчатый экран с трафаретом чернила переносятся на бумагу или холст. Рой Лихтенштейн, чтобы добиться своего фирменного визуального стиля, использовал литографию. Авторы картин часто брали образы из других областей массовой культуры и включали их в свои произведения, либо измененными, либо в своей первоначальной форме. Этот тип присвоения часто работал рука об руку с повторением, чтобы разрушить разделение между высокой и низкой культурой, которое делало различие между рекламой, средствами массовой информации и изобразительным искусством.
  • Смешение медиа и коллажа. Художники часто смешивали материалы и использовали множество различных типов журналов и газет. Подобно Роберту Раушенбергу, чьи работы предвосхитили развитие жанра, Том Вессельман и Ричард Гамильтон объединили кажущиеся несопоставимыми образы в единое полотно, чтобы создать совершенно современную форму. Точно так же Марисоль известна своими скульптурами, которые для изображения фигур используют множество различных материалов.
  • Плоские образы под влиянием комиксов и газетных фотографий.

Самые известные британские поп-арт художники

Питер Блейк

Портрет Питера Блейка, дата рождения — 1932

Портрет Питера Блейка, дата рождения — 1932

Питер Блейк — известный английский представитель направления, наибольшую славу которому принесла его обложка для альбома группы Биттлз «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». На ней изображена сама группа в окружении картонных знаменитостей. Это культовая обложка, которая, по опросам, считается одной из лучших в мире.

Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера Питер Блейк, 1967

Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера — Питер Блейк, 1967
Peter Blake — Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Блейк известен своими красочными графическими работами, использовавшими образы массовой культуры.

«Я хотел создать искусство, которое было бы визуальным эквивалентом поп-музыки», — говорил он.

Патрик Колфилд

Patrick Caulfield 1936 - 2005

Patrick Caulfield, 1936 — 2005

Колфилд писал полотна, в которых использовал повседневные сюжеты, натюрморты, домашние интерьеры, взятые из рекламы и дешевых иллюстраций, чтобы передать живую яркость и юмор.

Его изображениям характерна толстая черная обводка и яркие, насыщенные цвета.

Дэвид Хокни

Дэвид Хокни — один из самых выдающихся художников Англии 20 века и яркий представитель поп-арта Великобритании. В 1961 году его работы были выставлены в Лондоне на Young Contemporaries.

В 1963 году он познакомился с Энди Уорхолом, а затем посетил Лос-Анджелес, который вдохновил его на написание потрясающе реалистичных картин с плавательными бассейнами. Эти работы были выполнены в плоском стиле яркими красками акрила.

В 2011 году Хокни был признан самым влиятельным британским художником всех времен.

Аллен Джонс

Один из основоположников британского поп-арта. Джонс использует в своих работах простые образы в сочетании с ярким, смелым цветом. Наиболее известен своими эротическими скульптурами и изображениями женщин в натуральную величину с фетишистским и садомазохистским подтекстом.

Влиятельные американские поп-арт художники

Джим Дайн

Джим Дайн был представителем нео-дада и поп-арта, специализируясь на коллажах, «реди-мейдах» (найденных объектах повседневного потребления, помещенных в арт-среду) и хеппенингах (вид искусства, напоминающие перфоманс, но артист полностью не контролирует происходящее).

Jim Dine портрет

Jim Dine — портрет

Впервые он привлек к себе внимание своими хеппенингами в 1959 году, которые ставил в сотрудничестве со скульптуром Класом Олденбургом, художником Алланом Капроу и авангардным композитором и концептуалистом Джоном Кейджем.

В 1962 году его работы, наряду с другими значимыми авторами, были показаны на важной выставке поп-арта в Пасадене. В 60-х годах Дайн создал целый ряд произведений искусства, используя предметы и образы поп-культуры, иногда прибегая к сенсационности дадаизма, например, в своей эротической инсталляцией, которая была закрыта полицией Лондона за непристойность.

В сюжеты его произведений входят повседневные предметы и символы: сердца, инструменты, одежда, черепа, наполненные личным смыслом.

Центральную часть его творчества занимают гравюры. За свою жизнь он создал свыше 1000 гравюр, некоторые из них поистине масштабны.

Джим Дайн смело экспериментировал с материалами и техниками: шлифовал пластинами, тер и скреб бумагу; импровизировал, «атакуя» работы серией спонтанных действий.

Многие его произведения автобиографичны. Например, его серия работ с инструментами восходит к детству, когда он играл в скобяной лавке своего деда. Серия «Халат» была вдохновлена рекламой в журнале, которую он увидел в 1963 году. Как рассказывал Дин

Я искал способ делать автопортреты, не рисуя свое лицо. Я увидел этот халат в рекламе. В ней не участвовал человек, но форма халата выглядела как моя, так что он стал для меня своего рода метафорой.

Роберт Индиана

Роберт Индиана (настоящее имя Роберт Кларк), прежде чем присоединиться к движению в Нью-Йорке в 1954 году, начинал как абстрактный художник и резчик по дереву. Отброшенные трафареты побудили его исследовать искусство надписей, он стал помещать буквы и слова (например, Love, Eat, Die) на свои картины, основанные на форме пинбольных автоматов.

Роберт Индиана - портрет

Роберт Индиана — портрет

Роберт Индиана называл себя «американским художником вывесок». Самую большую славу ему принесло графическое изображение «Love», которое в 60-х годах впервые появилось на рождественских открытках и марках. Марка с его графикой считается самым широко распространенным поп-арт изображением (было продано более 300 миллионов).

Позже он создал скульптурную версию, которую воспроизвел в разных стилях и на разных языках, включая стальную еврейскую со словом «Ahava».

В 2008 году он создал новое произведение со словом «Hope», все доходы от которого (удалось собрать 1 млн. долларов) были пожертвованы в фонд предвыборной кампании Барака Обамы.

Джаспер Джонс

Вместе с Раушенбергом Джонс был одним из пионеров поп-арта в 1950-х гг. Впервые его узнали благодаря полотнам с изображением американского флага, а также графике с мишенями и цифрами.

Портрет Джаспера Джонса

Портрет Джаспера Джонса

Он также был известен тем, что использовал в своих масляных картинах краски с воском и гипс.

После успеха изображений с флагом Джонс начал использовать в сюжетах своих произведений реальные предметы, а также занялся скульптурой (например, скульптура «Банки супа», 1964).

Его использование образов и материалов поп-культуры, естественно, привело к тому, что его назвали поп-арт художником, но его работы (включая большое количество пародий на Дюшана, парадоксы и противоречия) также привели к тому, что его стали относить к нео-дадаистам.

Ранние работы Джаспера Джонса ставят под сомнение то, как мы рассматриваем, воспринимаем и создаем искусство. Он не делает различия между субъектом и объектом в своей работе, или искусством и жизнью. В его глазах это одно и то же. Джонс считает, что мы должны смотреть на картину не как на иллюзию, а как на объект со своей собственной реальностью.

Роберт Раушенберг

Роберт Раушенберг также использовал «найденные образы» в своем творчестве, но, в отличие от образов Джонса, они были объединены в отношении друг с друга или с реальными объектами. Работы обоих этих художников часто называют нео-дада, поскольку они опираются на «найденные образы», впервые изученные такими дадаистами, как Марсель Дюшан и Курт Швиттерс.

Роберт Раушенберг - портрет

Роберт Раушенберг — портрет

Вдохновленный Швиттерсом, который создавал коллажи из отбросов, подобранных им на улице, Раушенберг объединял реальные предметы, найденные им в своем нью-йоркском районе, с коллажными и живописными техниками.

«Вообще-то у меня было правило. Если я обошел весь квартал и мне не хватило материала для работы, я мог пройти еще один квартал в любом направлении».

Он считал, что его работы «должны были выглядеть по меньшей мере так же интересно, как и все то, что происходило за окном». Раушенберг считал, что «живопись больше похожа на реальный мир, если она сделана из реального мира».

Работы автора стирали границы между живописью и скульптурой, смешиваю между собой методы и того, и другого.

Алекс Кац

Алекс Кац — уникальный фигуративный художник, известный своими масштабными упрощенными изображениями семьи и друзей. Кац создавал культовые картины, документирующие американскую сцену, а затем и американский пейзаж.

Алекс Кац портрет

Алекс Кац — портрет

Он рисовал свою жену Аду и других людей множество раз в плоском стиле на ярком фоне одного тона.

Он также создавал коллажи, а в 90х годах рисовал природу, использовав простые образы листьев, света, теней и цветов.

Рой Лихтенштейн

Рой Лихтенштейн — один из ведущих и узнаваемых авторов в этом жанре.

Он сделал комиксы центром своего творчества, что до него еще не делал никто. Лихтенштейн брал комиксы, увеличивал их, обрезал, заменял пузыри с репликами на другие, иногда смешивал героев одних серий комиксов с другими и создавал картины.

Рой Лихтенштейн портрет

Рой Лихтенштейн — портрет

Несмотря на то, что полотна кажутся просто распечатанными страницами, Лихтенштейн рисовал их маслом и синтетической полимерной краской, имитируя газетную печать. Для своей культовой точечной техники он использовал трафареты с кругами, так как рисовать их вручную, учитывая большой размер работ, было сложно.

Рой Лихтенштейн восхищался яркими красками и смелыми линиями комиксов, ему нравились реплики героев. Разница работ Лихтенштейна в сравнении с другими художниками, которые использовали подобный китчевый материал, заключалась в том, что он сделал сам комикс произведением искусства.

Ричард Гамильтон однажды назвал Роя Лихтенштейна самым «изумительно экстремальным» из американских поп-арт художников. Больше всего Гамильтона поразила чистота творчества Лихтенштейна, поразило то, как его картины-комиксы были «верны средствам массовой информации».

Поначалу его картины шокировали и критиковали за копирование и отсутствие оригинальности, но коллекционеры и владельцы галерей быстро приняли их.

«Трудно было достать картину, которая была настолько отвратительной, чтобы ее никто бы не повесил… Все вешали все подряд. Повесить мокрую тряпку с краской было почти приемлемо, к этому все привыкли. Единственное, что все ненавидели, — это коммерческое искусство; очевидно, и его они ненавидели недостаточно», — говорил он.

Жесткий коммерческий стиль полотен из комиксов Лихтенштейна был противоядием от бессвязных всплесков позднего абстрактного экспрессионизма, но он не противопоставлял поп-арт дадаизму: «Я не думаю, что поп-арт существовал бы, если бы до него не существовало дадаизма, но я и не думаю, что поп-арт — это тоже самое, что и дада. Я не рассматриваю свою работу как антиискусство или что-то, что отличается от основного направления живописи со времен Ренессанса».

Хотя в стиле Роя Лихтенштейна есть элемент иронии и юмора, его работа лежит в рамках классической живописи: в использовании линии, формы, тона и цвета в качестве композиционных элементов.

Клас Олденбург

Олденбург был одним из главных скульпторов поп-арта, а также художником-перформансом. Он хотел показать всю пошлость американской культуры, особенно Нью-Йоркской.

Клас Олденбург портрет

Клас Олденбург — портрет

Его работа была сосредоточена на превращении привычного в нечто странное. Для этого он увеличивал обычные, повседневные объекты и помещал их в общественные места, тем самым побуждая зрителя по-другому рассматривать окружающую их среду.

Работа Олденбурга полна юмористической иронии и противоречия: с одной стороны, он делает твердые предметы, такие как раковина в ванной, из мягкого провисшего винила, а с другой — мягкие, такие как чизбургер, из твердой крашеной штукатурки.

Его главным вкладом в поп-арт было превращение банальных предметов в искусство.

Джеймс Розенквист

Благодаря сложному переплетению таких мотивов, как бутылки из-под Кока-Колы, кухонные приборы, упакованные продукты питания, женские накрашенные губы и наманикюренные руки, большие полотна и гравюры Розенквиста воплощают головокружительную вездесущность потребительского мира.

Розенквист использовал рекламный стиль живописи на небольших холстах, где изображения становились мягко размытыми, а их качество терялось при ориентации крупным планом и обрезке изображения.

Он создавал ошеломляюще грандиозные произведения, казалось бы, не связанные друг с другом. Часто эти работы заполняли целые стены галереи.

Чувство подавленности было уникальным способом художника выразить оцепенение общества перед его нездоровой одержимостью не только материальным потреблением, но и политической славой и славой знаменитостей.

Самая известная работа Джеймса Розенквиста — массивная, откровенно политическая картина «F-111». Созданная в 1964-65 годах, она стала своего рода протестом против милитаризма в Америке.

F-111

F-111, 1964-1965

Поперек 26-метровой работы, состоящей из 51 панели, изображен военный истребитель-бомбардировщик, перемежающийся множеством изображений, таких как пляжный зонт, грибовидное облако, спагетти и молодую девушку под феном, очень похожим на боеголовку.

Эд Рушей

Рушей стал известен в конце 1950-х годов, когда он начал делать небольшие коллажи, используя изображения и слова, взятые из повседневных источников, таких как реклама. Этот интерес к повседневности привел его к использованию пейзажа его родного города Лос-Анджелеса как источника вдохновения, к которому он возвращался снова и снова.

Эд Рушей - Портрет

Эд Рушей — Портрет

Рушей часто сочетает образы города со словами и фразами из повседневной речи, чтобы передать определенный опыт. Он также исследует банальность современной городской жизни и шквал образов и информации, поступающих из средств массовой информации, с которыми мы ежедневно сталкиваемся.

Рушей играет с языком в своих работах, используя такие приемы, как звукоподражание, каламбуры, аллитерация и оксюморон. Многие из его ранних работ изображают отдельные слова в типографском формате или шрифте.

Предложения и фразы наводят на мысль о повседневном американском языке и сленге, а также привлекают внимание к определенному опыту или напоминают об излишествах голливудской культуры.

Энди Уорхол

Энди Уорхол — самый знаменитый художник, икона поп-арта.

Сначала он успешно работал как «коммерческий художник», тематика его картин была заимствована из образов массовой культуры: рекламы, комиксов, газет, телевидения и кино.

Уорхол воплотил дух американской массовой культуры и возвысил ее образность до статуса музейного искусства. Он использовал изображения знаменитостей и потребительских товаров, у которых, по его мнению, была банальность, что делало их более интересными.

Энди Уорхол - Портрет

Энди Уорхол — Портрет

Он чувствовал, что такие изображения были лишены своего смысла и эмоционального присутствия из-за их массового воздействия на публику. Уорхол был очарован этой банальностью, которую он прославлял в ряде сюжетов, начиная от суповых банок, заканчивая знаменитостями.

Будь то изображение с лапшой или портрет Элизабет Тейлор, Уорхол всегда придерживался одного и того же подхода: «Я думаю, что каждая картина должна быть одинакового размера и цвета, чтобы все они были взаимозаменяемы, и никто не думал, что у него есть лучшая или худшая картина».

Уорхол рассматривал эту эстетику массового производства как отражение современной американской культуры:

«Самое замечательное в этой стране то, что Америка положила начало традиции, когда самые богатые потребители покупают в основном то же самое, что и самые бедные. Вы можете смотреть телевизор и увидеть Кока-колу, и вы знаете, что президент пьет Кока-колу, Лиз Тейлор пьет Кока-колу, и, просто подумайте, вы тоже можете пить ее.

Кока-кола есть Кока-кола, и никакие деньги не дадут вам лучшей кока-колы, чем та, которую пьет бродяга на углу. Вся Кока-Кола одинакова, и вся Кока-кола хороша. Лиз Тейлор знает это, президент знает это, бродяга знает это, и вы знаете это». Очевидная ирония этого утверждения заключается в том, что цена этой бутылки на картине взлетает в стратосферу, как только Уорхол подписывает ее.

Его многочисленные причудливые заявления были намеренно загадочны и противоречивы, избегая разъяснений и заставляя публику размышлять об их значении. Уклончивая позиция Уорхола была стратегией, результатом которой стала самореклама. Он культивировал свой собственный имидж как бизнес-модель, которая была неотделима от его искусства. Он говорил:

Я начинал как коммерческий, и хочу закончить как бизнес-художник. Быть преуспевающим в бизнесе — это самый увлекательный вид искусства.

Важные поп-арт картины

Натюрморт № 20 — Том Вессельман, 1962

Still Life #20, 1962 Tom Wesselmann

Still Life #20, 1962 Tom Wesselmann
Натюрморт № 20 — Том Вессельман

Натюрморт Still Life #20 — это часть серии скульптурных натюрмортов, которые Том Вессельман начал создавать в начале 1960-х годов.

На левой стороне изображены некогда функциональные предметы, которые он собрал, а затем поместил в настоящем шкафу над частью реальной раковины.  Свет над краном можно включить или выключить, а шкафчик можно открыть или закрыть.

Справа автор собрал в композицию двумерные изображения разных видов продуктов и напитков. Над ними висит репродукция картины художника Пита Мондриана, который использовал элементы искусства в их самых чистых формах—прямые линии, прямые углы и основные цвета — в попытке представить будущее утопическое общество.

Вессельман часто включал репродукции работ других художников в свои конструкции, чтобы продемонстрировать, как искусство интегрировалось в повседневную жизнь и присоединилось к коммерческому миру.

На балконе — Питер Блейк, 1955 – 1957

На балконе, Питер Блейк

On the Balcony, 1955 – 1957, Peter Blake
На балконе — Питер Блейк

Несмотря на то, что изображение выглядит коллажем, это полотно, написанное маслом. На ней изображена группа подростков, как олицетворение современного мира, восприимчивого к поп-арту, разрушающего традиционные представления об арт-объектах. Вокруг них множество картин и фото на тему «Балконы». Например, слева репродукция Мане, а справа журнал «Лайф». Всего на работе насчитывается 32 варианта балконов.

Как и на многих полотнах Блейка, подростки изображены с короткими стрижками и прямыми, более естественными взглядами, чем их черты лица, которые считаются более утонченными.

Флаг — Джаспер Джонс, 1954 – 1955

Flag, 1954 – 1955 Jasper Johns, Флаг — Джаспер Джонс

Flag, 1954 – 1955 Jasper Johns
Флаг — Джаспер Джонс

Эта картина имеет большое значение для поп-арта. Джонс написал ее поверх коллажа из газет — которые определяли этот символ страны в тот момент.

Художник не стал выдумывать какой-либо сюжет, он нарисовал узнаваемый всеми флаг. Он также не стал вкладывать в изображение свой смысл, он отдал эту привилегию зрителям. Кто-то видит в картине флага национальную гордость и свободу, а кто-то только империализм или угнетение.

Сам автор нарисовал изображение в контексте «охоты на ведьм» 1950‑х годов, когда началось устранение коммунистов в Правительстве США.

Тонущая девушка — Рой Лихтенштейн, 1963

Drowning Girl, 1963 Roy Lichtenstein, Тонущая девушка — Рой Лихтенштейн

Drowning Girl, 1963 Roy Lichtenstein
Тонущая девушка — Рой Лихтенштейн

Одна из знаковых работ поп-арта. Сюжет работы взят из комикса DC «Run for Love!», где был изображен парень и тонущая девушка. Художник обрезал изображение, увеличив девушку и изменив ее слова на «Мне наплевать. Я лучше утону, чем попрошу Бреда о помощи».

Это, вероятно, о том, что бойфренд девушки разбил ей сердце, что вызвало ее страдание и утрату доверия к нему. Эти болезненные эмоции, которые могут длится долго, откликнулись в сердцах людей. Возможно именно поэтому эта картина так популярна.

Синий цвет подчеркивает печаль и отчаяние.

Большой всплеск — Дэвид Хокни, 1967

David Hockney, A Bigger Splash, 1967 Большой всплеск — Дэвид Хокни

David Hockney, A Bigger Splash , 1967
Большой всплеск — Дэвид Хокни

Хокни написал эту работу еще в Калифорнийском университете в Беркли. Большой всплеск был создан как конечный результат двух меньших картин, в которых он развивал свои идеи, — «Маленький всплеск» (1966) и «Всплеск» (1966). A Bigger Splash — значительно более крупная работа.

Хокни был одним из первых художников, широко использовавших акриловую краску, которая была тогда довольно новым художественным средством. Он чувствовал, что как быстросохнущая субстанция она больше подходит для изображения жарких, сухих пейзажей Калифорнии, чем традиционные масляные краски.

В картине Хокни исследует, как изобразить постоянно движущуюся поверхность воды. Всплеск был основан на фотографии плавательного бассейна, которую Хокни видел ранее. Он был заинтригован идеей того, что фотография может запечатлеть это событие на долю секунды, и стремился воссоздать его в живописи.

Динамизм всплеска сильно контрастирует со статичной и жесткой геометрией дома, краем бассейна, пальмами и желтой доской для прыжков в воду. Это придает изображению несвязный эффект, абсолютно преднамеренный, что фактически является одним из отличительных признаков стиля Хокни.

Мне очень понравилась идея нарисовать этот момент, длящийся две секунды: мне нужно две недели, чтобы нарисовать то, что длится две секунды.

Банки с супом Кэмпбелл — Энди Уорхол, 1962

Campbell’s Soup Cans, 1962 Andy Warhol Банки с супом Кэмпбелл — Энди Уорхол

Campbell’s Soup Cans, 1962 Andy Warhol
Банки с супом Кэмпбелл — Энди Уорхол

Картина с банками супа любимая у Энди Уорхола.

В поиске идей для сюжетов изображений он любил расспрашивать своих друзей и знакомых. Один из них посоветовал ему нарисовать что-то простое, узнаваемое, что-то, что есть у каждого дома, например, эти банки супа.

Уорхол скупил все вкусы и нарисовал их на 32 картинах. Они были выставлены по всей длине галереи и произвели фурор. Молодые художники считали это чем-то новым интересным, но большинство же проходили мимо с безразличием и даже с откровенным презрением.

Владелец соседней галереи спародировал выставку, выставив реальные банки этого супа на витрине, указав, что в соседнем здании их можно купить дешевле.

Затем мастер продолжает экспериментировать, рисуя эти же банки и складывать их в подобие стопок в магазине.

Все работы за 3000 долларов владелец галереи выкупил у художника, продав их за 15 млн долларов после смерти Уорхола.

Картины Лихтенштейна не поддаются легкому политическому прочтению. Празднует ли он Whaam! действия войны, острые ощущения погони, славу убийства? Или он комментирует этот праздник как бесчеловечный как для врага, так и для самих себя? Или это просто комикс для маленьких мальчиков? Эти вопросы (даже если Лихтенштейн никогда не собирался их поднимать) висят над нами полвека спустя.

Американский истребитель выпускает струю огня, которая взрывает вражеский самолет, не давая пилоту ни единого шанса спастись. Это картина насилия, но насилие переживается из третьих рук. Картина скрупулезно создана из военного комикса DC, точки и смелые цвета оригинала воссозданы вручную в огромном масштабе.

После ее внезапной смерти от передозировки снотворного в августе 1962 года жизнь, карьера и трагедия суперзвезды Мэрилин Монро стали всемирной одержимостью. Уорхол, увлеченный славой и поп-культурой, использовал ее черно-белую рекламную фотографию из фильма «Ниагара» для создания нескольких серий изображений.

Общая идея всех работ Мэрилин заключалась в том, что ее образ воспроизводился снова и снова, как это можно было увидеть в газетах и журналах того времени. После просмотра десятков или сотен таких изображений зритель перестает видеть изображенного человека, но остается с иконой популярной, потребительской культуры. Образ (и человек) становится еще одной коробкой из-под хлопьев на полке супермаркета, одной из сотен коробок — и все они абсолютно одинаковы.

В картине «Золотая Мэрилин Монро» Уорхол играет на идее иконографии, помещая лицо Мэрилин на очень большой золотистый фон.

На заднем плане сохранились византийские религиозные иконы, которые и по сей день занимают центральное место в православных верованиях. Только вместо Бога мы смотрим на изображение (которое становится немного кричащим при ближайшем рассмотрении) женщины, которая поднялась до славы и умерла в ужасной трагедии.

Уорхол тонко комментирует наше общество и его прославление знаменитостей до уровня божества. Художник указывает на ценности и окружение своих современников.

Напольный бургер —Клас Олденбург, 1962

Floor Burger, 1962 Claes Oldenburg Напольный бургер —Клас Олденбург

Floor Burger, 1962 Claes Oldenburg
Напольный бургер —Клас Олденбург

Это очень спорное произведение, которое не все считают искусством. Мягкая скульптура — к такому жанру относится бургер, было чем-то новаторским, сюрреалистичным.

Его мягкое, податливое и красочное тело бросало вызов условности, которое говорило, что скульптура должна быть жесткой и строгой, а ее тематика и колоссальный масштаб привносили юмор и причудливость в часто трезвое пространство изобразительного искусства.

Избранный президент — Джеймс Розенквист, 1960–61

President Elect, 1960–61 James Rosenquist Избранный президент — Джеймс Розенквист

President Elect, 1960–61 James Rosenquist
Избранный президент — Джеймс Розенквист

Как и многие поп-арт художники, Розенквист был увлечен популяризацией политических и культурных деятелей в средствах массовой информации. В своей картине в стиле рекламного щита «Избранный президент» мастер смешивает рекламу калибра Мэдисон-авеню с политическими амбициями, изображая улыбающееся лицо Джона Ф. Кеннеди рядом с потребительскими товарами, а именно желтым Шевроле и куском торта из рекламы.

Розенквист создал коллаж, используя изображения, вырезанные из их первоначального контекста, который он адаптировал для того, чтобы соответствовать монументальному масштабу в фотореалистичном стиле. Как объясняет Розенквист, «Это лицо с предвыборного плаката Кеннеди. В то время меня очень интересовали люди, которые сами себя рекламировали. Почему они поместили объявление о себе? Так вот какое у него было лицо. А его обещание — это половина Шевроле и кусок черствого пирога».

Работа говорит об увлечении Розенквиста подсознательным убеждением через рекламу.

Витрина с пирожными, I — Клас Олденбург, 1961–62

Pastry Case, I, 1961–62 Claes Oldenburg Витрина с пирожными, I — Клас Олденбург

Pastry Case, I, 1961–62 Claes Oldenburg

Витрина с пирожными, I — Клас Олденбург

Тарелка глазированного печенья, два сандея, торт, огромная стойка ребрышек и наполовину съеденное карамельное яблоко соперничают за наше внимание внутри витрины. Грубо говоря, эти неаппетитные модели классической американской закусочной тянутся к нам, скорее, как неловкие родственники.

Подобно портретам, но без человеческой фигуры, магия скульптуры Ольденбурга — это выразительный элемент, который он ей придает. Это самый эмоциональный (и веселый) из поп-арт художников, его гениальность заключается в балансе между иронией и серьезностью в ссылках на американскую культуру.

Зайки — Зигмар Польке, 1966

Bunnies, 1966 Sigmar Polke Зайки — Зигмар Польке

Bunnies, 1966 Sigmar Polke
Зайки — Зигмар Польке

В «Bunnies» объект полотна — группа женщин, вызывающе одетых в стиле кроликов Плейбоя. Хотя издали женщины кажутся привлекательными, при ближайшем рассмотрении их черты лица распадаются на множество цветных кругов, которые выглядят более чудовищными, чем человеческие. Полька-дот стирает индивидуальную идентичность женщин, тем самым указывая на их объективацию, присущую таким образам.

Такие журналы, как Playboy, представляют женщин как физически привлекательные сексуальные объекты, соблазняя зрителя внимательно разглядывать фотографии высокой четкости.

Помещая свое большое изображение на стену галереи и привлекая зрителя к тщательному изучению женских тел в общественном пространстве музея, художник принуждает зрителя чувствовать себя некомфортно и заставляет его противостоять привычным способам рассматривания.

Стандартная станция — Эд Рушей, 1966

Standard Station, 1966 Ed Ruscha Стандартная станция — Эд Рушей

Standard Station, 1966 Ed Ruscha
Стандартная станция — Эд Рушей

Эта картина превращает банальный образ бензоколонки в символический символ американской потребительской культуры. Здесь, с помощью трафаретной печати, Рушей сглаживает перспективу в единую плоскость, чтобы создать образ, который вызывает эстетику коммерческой рекламы.

Мягкий туалет — Клас Олденбург, 1966

Soft Toilet, 1966 Claes Oldenburg Мягкий туалет — Клас Олденбург

Soft Toilet, 1966 Claes Oldenburg
Мягкий туалет — Клас Олденбург

В 1961 году Клас Олденбург написал манифест, утверждающий его радикальную художественную позицию: «Я за искусство политико-эротико-мистическое, которое не сидит на заднице в музее, а делает что-то другое».

Мягкий туалет — работа, которая избегает обычных свойств арт-объекта, не стоит ни на чем — даже на пьедестале, как многие скульптуры, — а скорее висит на металлической подставке.

Он превратил туалет — фабричный, жесткий фарфоровый символ современной гигиены — в сшитый вручную податливый предмет из набитого винила. Вялый и обвисший, как стареющее человеческое тело, мягкий туалет наделен собственной индивидуальностью и чувством драмы.

Электрическое кресло — Энди Уорхол, 1965

Электрическое кресло — Энди Уорхол Electric Chair, 1965 Andy Warhol

Electric Chair, 1965 Andy Warhol
Электрическое кресло — Энди Уорхол

Эта картина, написанная серебряной краской — часть серии Энди Уорхола «Смерть и катастрофы», где он запечатлел все ужасы суицидов, аварий и массовых беспорядков.

Картину описывают как «примечательна своей визуальной трезвостью и эмоциональной сдержанностью», а пустота и тишина комнаты «представляют смерть как отсутствие и тишину».

Изображение основано на фото 13 января 1953 года, когда на таком стуле были казнены супруги Розенберг — за то, что передали СССР информацию об атомной бомбе во время второй мировой войны.

Интересно, что это единственная картина из серии, где нет человека.

Обед — Джордж Сигал, 1964-66

The Diner, 1964-66 George Segal Обед — Джордж Сигал

The Diner, 1964-66 George Segal
Обед — Джордж Сигал

Освещенные сверху люминесцентной лампой у реалистичного обеденного прилавка находятся две фигуры. Сцену создают знакомые предметы: кофейные чашки, сахар, диспенсеры для салфеток.

Объекты реальны, а белые монохромные фигуры — нет. Они застыли в движении, один сидит, а другая работает за прилавком.

Закусочные — квинтэссенция среднего класса Америки — появились в работах многих художников. Сигал воссоздал повседневную сцену в натуральную величину, момент выглядит таинственно, почти магически открыто. Это мог бы быть кто угодно, в любой забегаловке любой части страны.

Театральность произведения усиливается тем, что мы стоим с ним в одном пространстве.

210 бутылок Кока-колы — Энди Уорхол, 1962

210 Coca-Cola Bottles, 1962 Andy Warhol 210 бутылок Кока-колы — Энди Уорхол

210 Coca-Cola Bottles, 1962 Andy Warhol
210 бутылок Кока-колы — Энди Уорхол

На картине изображена икона американской потребительской культуры с характерным для Уорхола механическим стилем. Строгий порядок бутылок отражает сам производственный процесс, в то время как повторяемость отражает его повсеместность.

Эволюция направления, или нео-поп-арт

В 1980-е годы возродился интерес к творчеству Энди Уорхола и его современников. Уорхол умер в 1987 году, но задолго до этого он вдохновил новое поколение художников. Следует отметить, что нео-поп-арт (или новый поп-арт) на самом деле не новое движение в искусстве, а скорее эволюция старой версии. Этим термином было удобно классифицировать череду новых художников, которые сочетали в себе элементы поп-арта, авангарда, минимализма, концептуализма и инсталляции.

Иногда его еще называют «шок поп-артом» из-за его провокационности и противоречивости. Авторы не стеснялись использовать средства массовой информации для привлечения внимания и раскрутки своих работ.

Пост-поп — это переработанная версия поп-арта, адаптированная под новое время: с новыми знаменитостями, с изображением актуальных проблем. Он критикует западную культуру, как когда-то запад критиковал Америку; часто высмеивает публичных персон.

Прекрасные примеры этого стиля — скульптура Катарины Фрич 1993 года «Крысиный Король» и скульптура Джеффа Кунса 1988 года: «Майкл Джексон и Бабблз».

Michael Jackson and Bubbles Jeff Koons, 1988 Майкл Джексон и Бабблз Джефф Кунс

Katharina Fritsch Rat-King Скульптура Катарины Фрич 1993 года «Крысиный Король»

Одна из черт этого направления — игра на чувствах людей, депрессивность, пессимизм, попытка вызвать страх, тревогу. Это было отражением того времени, критикой всеобщих навязчивых идей.

Наряду со звездами, массово использовались образы животных, таких как мультяшные собаки Кита Харинга, надувные пластиковые кролики Джеффа Кунса, гигантские угрожающие крысы Катарины Фрич или мертвые акулы, коровы и овцы в формальдегида Дэмьена Херста.

Как стиль развивался в других странах

Был ли в СССР?

Считается, что в СССР поп-арта не было. Хотя некоторые картины с натяжкой причисляют к советскому поп-арту.

«В стране тотального дефицита и очередей поп-арта не может быть».

В 70-ые годы в СССР появилась некая разновидность жанра, основанная на политической агитации и социалистических идеях. Назывался такой вид искусства «соц-арт».

Одной из известных российских (уже после распада СССР в 1991 году) поп-арт картин считается граффити Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».

Дмитрий Врубель — Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви, 1990 Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben

Дмитрий Врубель — Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви, 1990
Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben

Сейчас нео-поп-арт в России есть: на картинах, в архитектуре и дизайне.

Традиционно в российским поп-арт художника причисляют Александра Шабурова и Вячеслава Мизина; Дубоссарского и Виноградова, Алексея Каллима, Ростана Тавасиева, Диану Мачулину, Рошаль-Федорова Михаила.

В Китае

В Китае, как и в СССР, стиль получил иное развитие. Смесь западного поп-арта и китайского социалистического реализма получило название политический поп.

Оно возникло в Китае в 1980-х годах для того, чтобы создать вид искусства, которое ставило под сомнение политический и социальный климат быстро меняющегося Китая

Политический поп был отчасти реакцией на безудержную модернизацию страны, но также и способом примириться с культурной революцией.

Wang Guangyi Great Criticism – Coca Cola 1994

Wang Guangyi Great Criticism – Coca Cola, 1994

С банальностью попа и полуироничным подходом к капитализму, в сочетании с пропагандистскими образами эпохи Мао, художники бросили вызов преобладающему отношению к искусству в Китае.

В Японии

Два самых известных японских художников.

Tadanori Yokoo (Ёкоо Таданори)

Takashi Murakami (Такаши Мураками) — хотя его относят и к пост-модерну.

Критика

«Это просто мусор, а не вид искусства», — говорят одни. «Он не заслуживает внимания, это чепуха», — говорят другие.

Владельцам музеев и выставок запрещали покупать произведения в этом жанре, считая это напрасной тратой денег.

Однако сейчас поп-арт картины одни из самых дорогих в мире. Так, полотно Энди Уорхола, написанная в 1962 году «Авария серебряной машины», в 2013 году была продана за 105,4 миллионов долларов, «Восемь Элвисов» за 100 млн; «Шедевр» Роя Лихтенштейна в 2017 году был продан за 165 миллионов долларов.

Поп-арт в XXI веке

Поп-арт в наше время можно встретить везде: в дизайне одежды (от массмаркета до высокой моды), полиграфии, эффектах и обработке фото, музыкальных обложках, дизайне интерьера, картинах.

Примеры современного в архитектуре

В моде

Если приглядеться, поп-арт печатают везде: на футболках, пижамах, платьях.

А вам нравится это направление? Считаете ли вы его искусством? Какие эмоции он вызывает? Расскажите об этом в комментариях!

Источники

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/pop-art/think-you-know-pop-art

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art/

https://www.theartstory.org/movement/pop-art/

Andy Warhol Pop Art. Campbell's Soup Cans.
Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans, 1962. Courtesy MoMA

“The Pop artists did images that anybody walking down Broadway could recognize in a split second – comics, picnic tables, men’s trousers, celebrities, shower curtains, refrigerators, Coke bottles – all the great modern things that the Abstract Expressionists tried so hard not to notice at all.”

Andy Warhol

The first definition of Pop Art was provided by British curator Lawrence Alloway, who invented the term ‘Pop Art’ in 1955 to describe a new form of art characterized by the imagery of consumerism, new media, and mass reproduction. Through bold, simple, everyday imagery, and vibrant block colors, Pop Art was one of the first art movements to narrow the divide between commercial and fine arts.

Pop Art artists took inspiration from advertising, pulp magazines, billboards, movies, television, comic strips, and shop windows for their humorous, witty and ironic works, which both can be seen as a celebration and a critique of popular culture.

Watch our video overview of the movement and read on to learn more about how did Pop Art emerge, who were the key pop artists, and what were their artistic aims and most iconic works.

What is Pop Art? The Art Movement Explained

Key dates: 1955-1965
Key regions: Britain and the USA
Key words: Popular culture, mass media, consumerism
Key artists: Andy Warhol, Roy Lochtenstein, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg, Richard Hamilton, David Hockney

David Hockney pop art pool. We Always See With Memory.
David Hockney, We Always See With Memory.

Origins of Pop Art

Although generally associated with the United States, Pop Art found an early voice in Britain as a critical and ironic reflection on the post-War consumer culture of the late 1950s.
In 1952 Britain, in fact, a group of artists, writers, and critics which would come to be known as ‘Independent Group’ – or simply ‘IG’ – began to meet regularly, driven by a common perception of a gap between the art and life of the time to discuss new theories and methods to incorporate in the artistic practice those aspects of visual culture that weren’t traditionally part of it but that had inevitably become elements of the everyday life, from product packaging to cinema celebrities.

The group’s collective exhibition This Is Tomorrow, held at the Whitechapel Gallery in London in 1956, served as the key starting point for Pop Art, providing an unprecedented example of integration between art and modern life.

Overseas, in those same years, Pop Art emerged as a reaction against the dominant artistic movement, Abstract Expressionism. Buckling the idea that art is the individual expression of an artist’s genius, Pop Art allowed artists to reintroduce fragments of reality into art through images and combinations of everyday objects.
Jasper Johns and Robert Rauschenberg were among the first artists in America to capture the power of the ordinary, kick-starting the movement. The former explored the boundaries between art and the everyday world literally incorporating commonplace objects into painted canvas surfaces; the latter represented what he defined as “things the mind already knows”, a selection of recurring concepts and popular imagery.

Key ideas behind Pop Art

It was English Pop Artist Richard Hamilton who, in 1957, listed the characteristics of Pop Art, “Pop Art is: Popular (designed for a mass audience), Transient (short-term solution), Expendable (easily forgotten), Low cost, Mass produced, Young (aimed at youth), Witty, Sexy, Gimmicky, Glamorous, Big business.”
Pop Art made of the aesthetic of the banal its signature, mirroring the times of mass-production and quick, banal entertainment, while also investigating the commodification of fame. Everyday objects like Campbell’s soup cans and pop culture celebrities like Marilyn Monroe were transformed into art and became icons of the movement.

The elements of multiplicity and reproduction – typical of mass-production culture – also reflected in artistic media and processes: while acrylic paints allowed artists to create vivid, flat surfaces, the screen-printing technique produced boldly colored images as repeated patterns subverting the idea of painting as a medium of originality.

British Pop Art v.s. American Pop Art

Although British Pop Art was greatly inspired by American popular culture, it was a rather playful and ironic exploration of what American popular imagery represented and how it manipulated people’s lives and lifestyles.
To American artists, on the other hand, Pop Art meant a return to representation: hard edges, clear forms, and recognizable subject matter now reigned, contrasting with the loose abstraction and symbolism of the Abstract Expressionists.
Heavily influenced by commercial art practice, these artists were taking inspiration from what they saw and experienced directly. Not surprisingly, many had started their careers in commercial art. Andy Warhol was a magazine illustrator and graphic designer, Ed Ruscha was a graphic designer, and James Rosenquist started out as a billboard painter. Their backgrounds provided them with an excellent visual vocabulary of mass culture as well as the technical skills to jump effortlessly between high art and popular culture and to merge the two worlds.

Famous Pop Art artists

Leading British Pop Art artists included Sir Peter Blake (b. 1932), Patrick Caulfield (1936-2006), Richard Hamilton (b. 1922), David Hockney (b. 1937), and Allen Jones (b. 1937).

In American art, famous exponents of Pop Art included Robert Rauschenberg (1925-2008), Jasper Johns (b. 1930), Roy Lichtenstein (1923-97), and Andy Warhol (1928-87). Other American exponents included Jim Dine (b. 1935), Robert Indiana (aka John Clark) (b. 1928), Ray Johnson (1927-95), Alex Katz (b. 1927), Claes Oldenburg (b. 1929), Ed Ruscha (b. 1937), James Rosenquist (b. 1933-2017), and Tom Wesselmann (b. 1931).

Iconic works of Pop Art

Richard Hamilton, Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?, 1956

Richard Hamilton Pop Art
Richard Hamilton, Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?, 1956. Courtesy Phaidon

Richard Hamilton’s collage presents a living room space filled with objects and ideas that, according to Hamilton, were crowding into the post-war consciousness. Drawing the viewer’s attention is the figure of a bodybuilder holding a giant lollipop with the word ‘POP’ scrawled on it. Not surprisingly, then, this collage is often referred to as the first example of Pop Art.

Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962

Andy Warhol Pop Art. Marilyn Diptych, 1962.
Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962. Courtesy Tate

Warhol’s fascination with popular culture and fame led him to produce a great number of screen-prints depicting portraits of celebrities, experimenting with variations in colors and multiplication.
His Marilyn Diptych contains 50 images of Marilyn Monroe, half of which are painted in color, the other half in black-and-white. The work was completed in the weeks following the actress’s death.

Roy Lichtenstein, Whaam!, 1963

Roy Lichtenstein Pop Art. Whaam!
Roy Lichtenstein, Whaam!, 1963. Courtesy Tate

Roy Lichtenstein’s Whaam! is a large, two-canvas painting composed like a comic book strip of a rocket explosion in the sky. Lichtenstein was interested in portraying highly charged situations in this particularly detached, calculated manner.

Keith Haring, Radiant Baby, 1982

Keith Haring Pop Art. Radiant Baby.
Keith Haring, Radiant Baby, 1990. Courtesy Tate

In 1980s New York, Keith Haring turned the subway into his studio. Using chalk, he etched his signature designs onto the walls. One of these was his Radiant Baby, which to him was one of the purest and most positive human experiences. It became a recurring visual idiom of Haring’s throughout the years and is now considered the artist’s signature tag.

Robert Indiana, LOVE, 1967

Robert Indiana Love
Robert Indiana, Love, 1967. Courtesy MoMA

Born Robert Clark in Indiana, Robert Indiana took his native state’s name when he moved to New York in 1954. This type of Pop-inspired fascination for the power of ordinary words was never more clear than in his LOVE artworks. Indiana’s LOVE is one of the most well-known images of Pop Art. It was originally conceived as a Christmas card for The Museum of Modern Art in 1965. Since then, LOVE has taken the shape of prints, paintings, sculptures, banners, rings, tapestries, and stamps.

Reception by the critics versus the public

While many academics and critics were appalled by the pop artists’ use of mundane subject matter and by their apparently indiscriminate employment of it, Pop Art’s more figurative and down-to-earth imagery appealed to the general public and would soon become one of the most popular styles of art as well as one of the first manifestations of postmodernism.

Collecting Pop Art

Pop Art succeeded in getting through to the general public in a way that few modern art movements did – or have done since – and art collectors like it, too. For example, the painting “False Start” (1959) By Jasper Johns sold in 2006, for $80 million: the 9th most expensive work of art in history at that time. The work “Green Car Crash” (1963) (synthetic polymer, silkscreen ink, and acrylic on linen) by Andy Warhol sold at Christie’s, New York, in 2007, for $71.7 million, making it the 14th highest-priced work of art ever sold at that time. Not bad for a work of low-brow art.

Claes Oldenburg, Spoonbridge and Cherry, TK.

Claes Oldenburg, Spoonbridge and Cherry, TK. Photo by m01229, via Flickr.

Written by Shira Wolfe

Relevant sources to learn more

Read more about Art Movements and Styles Throughout History

Discover & Buy Pop Art for Sale

An image of a sexy woman smiles as a revolver aimed at her head goes "Pop!"

A plain-looking box with the Campbell's label sits on the ground.

Pop art is an art movement that emerged in the United Kingdom and the United States during the mid- to late-1950s.[1][2] The movement presented a challenge to traditions of fine art by including imagery from popular and mass culture, such as advertising, comic books and mundane mass-produced objects. One of its aims is to use images of popular culture in art, emphasizing the banal or kitschy elements of any culture, most often through the use of irony.[3] It is also associated with the artists’ use of mechanical means of reproduction or rendering techniques. In pop art, material is sometimes visually removed from its known context, isolated, or combined with unrelated material.[2][3]

Amongst the early artists that shaped the pop art movement were Eduardo Paolozzi and Richard Hamilton in Britain, and Larry Rivers, Ray Johnson. Robert Rauschenberg and Jasper Johns among others in the United States. Pop art is widely interpreted as a reaction to the then-dominant ideas of abstract expressionism, as well as an expansion of those ideas.[4] Due to its utilization of found objects and images, it is similar to Dada. Pop art and minimalism are considered to be art movements that precede postmodern art, or are some of the earliest examples of postmodern art themselves.[5]

Pop art often takes imagery that is currently in use in advertising. Product labeling and logos figure prominently in the imagery chosen by pop artists, seen in the labels of Campbell’s Soup Cans, by Andy Warhol. Even the labeling on the outside of a shipping box containing food items for retail has been used as subject matter in pop art, as demonstrated by Warhol’s Campbell’s Tomato Juice Box, 1964 (pictured).

Origins[edit]

The origins of pop art in North America developed differently from Great Britain.[3] In the United States, pop art was a response by artists; it marked a return to hard-edged composition and representational art. They used impersonal, mundane reality, irony, and parody to «defuse» the personal symbolism and «painterly looseness» of abstract expressionism.[4][6] In the U.S., some artwork by Larry Rivers, Alex Katz and Man Ray anticipated pop art.[7]

By contrast, the origins of pop art in post-War Britain, while employing irony and parody, were more academic. Britain focused on the dynamic and paradoxical imagery of American pop culture as powerful, manipulative symbolic devices that were affecting whole patterns of life, while simultaneously improving the prosperity of a society.[6] Early pop art in Britain was a matter of ideas fueled by American popular culture when viewed from afar.[4] Similarly, pop art was both an extension and a repudiation of Dadaism.[4] While pop art and Dadaism explored some of the same subjects, pop art replaced the destructive, satirical, and anarchic impulses of the Dada movement with a detached affirmation of the artifacts of mass culture.[4] Among those artists in Europe seen as producing work leading up to pop art are: Pablo Picasso, Marcel Duchamp, and Kurt Schwitters.

Proto-pop[edit]

Although both British and American pop art began during the 1950s, Marcel Duchamp and others in Europe like Francis Picabia and Man Ray predate the movement; in addition there were some earlier American proto-pop origins which utilized «as found» cultural objects.[4] During the 1920s, American artists Patrick Henry Bruce, Gerald Murphy, Charles Demuth and Stuart Davis created paintings that contained pop culture imagery (mundane objects culled from American commercial products and advertising design), almost «prefiguring» the pop art movement.[8][9]

United Kingdom: the Independent Group[edit]

A collage of many different styles shows a mostly naked man and woman in a house.

The Independent Group (IG), founded in London in 1952, is regarded as the precursor to the pop art movement.[2][10] They were a gathering of young painters, sculptors, architects, writers and critics who were challenging prevailing modernist approaches to culture as well as traditional views of fine art. Their group discussions centered on pop culture implications from elements such as mass advertising, movies, product design, comic strips, science fiction and technology. At the first Independent Group meeting in 1952, co-founding member, artist and sculptor Eduardo Paolozzi presented a lecture using a series of collages titled Bunk! that he had assembled during his time in Paris between 1947 and 1949.[2][10] This material of «found objects» such as advertising, comic book characters, magazine covers and various mass-produced graphics mostly represented American popular culture. One of the collages in that presentation was Paolozzi’s I was a Rich Man’s Plaything (1947), which includes the first use of the word «pop», appearing in a cloud of smoke emerging from a revolver.[2][11] Following Paolozzi’s seminal presentation in 1952, the IG focused primarily on the imagery of American popular culture, particularly mass advertising.[6]

According to the son of John McHale, the term «pop art» was first coined by his father in 1954 in conversation with Frank Cordell,[12] although other sources credit its origin to British critic Lawrence Alloway.[13][14] (Both versions agree that the term was used in Independent Group discussions by mid-1955.)

«Pop art» as a moniker was then used in discussions by IG members in the Second Session of the IG in 1955, and the specific term «pop art» first appeared in published print in the article «But Today We Collect Ads» by IG members Alison and Peter Smithson in Ark magazine in 1956.[15] However, the term is often credited to British art critic/curator Lawrence Alloway for his 1958 essay titled The Arts and the Mass Media, even though the precise language he uses is «popular mass culture».[16] «Furthermore, what I meant by it then is not what it means now. I used the term, and also ‘Pop Culture’ to refer to the products of the mass media, not to works of art that draw upon popular culture. In any case, sometime between the winter of 1954–55 and 1957 the phrase acquired currency in conversation…»[17] Nevertheless, Alloway was one of the leading critics to defend the inclusion of the imagery of mass culture in the fine arts. Alloway clarified these terms in 1966, at which time Pop Art had already transited from art schools and small galleries to a major force in the artworld. But its success had not been in England. Practically simultaneously, and independently, New York City had become the hotbed for Pop Art.[17]

In London, the annual Royal Society of British Artists (RBA) exhibition of young talent in 1960 first showed American pop influences. In January 1961, the most famous RBA-Young Contemporaries of all put David Hockney, the American R B Kitaj, New Zealander Billy Apple, Allen Jones, Derek Boshier, Joe Tilson, Patrick Caulfield, Peter Phillips, Pauline Boty and Peter Blake on the map; Apple designed the posters and invitations for both the 1961 and 1962 Young Contemporaries exhibitions.[18] Hockney, Kitaj and Blake went on to win prizes at the John-Moores-Exhibition in Liverpool in the same year. Apple and Hockney traveled together to New York during the Royal College’s 1961 summer break, which is when Apple first made contact with Andy Warhol – both later moved to the United States and Apple became involved with the New York pop art scene.[18]

United States[edit]

Although pop art began in the early 1950s, in America it was given its greatest impetus during the 1960s. The term «pop art» was officially introduced in December 1962; the occasion was a «Symposium on Pop Art» organized by the Museum of Modern Art.[19] By this time, American advertising had adopted many elements of modern art and functioned at a very sophisticated level. Consequently, American artists had to search deeper for dramatic styles that would distance art from the well-designed and clever commercial materials.[6] As the British viewed American popular culture imagery from a somewhat removed perspective, their views were often instilled with romantic, sentimental and humorous overtones. By contrast, American artists, bombarded every day with the diversity of mass-produced imagery, produced work that was generally more bold and aggressive.[10]

A woman's crying face is overwhelmed by waves as she thinks, "I don't care! I'd rather sink than call Brad for help!"

According to historian, curator and critic Henry Geldzahler, «Ray Johnson’s collages Elvis Presley No. 1 and James Dean stand as the Plymouth Rock of the Pop movement.»[20] Author Lucy Lippard wrote that «The Elvis … and Marilyn Monroe [collages] … heralded Warholian Pop.»[21] Johnson worked as a graphic designer, met Andy Warhol by 1956 and both designed several book covers for New Directions and other publishers. Johnson began mailing out whimsical flyers advertising his design services printed via offset lithography. He later became known as the father of mail art as the founder of his «New York Correspondence School,» working small by stuffing clippings and drawings into envelopes rather than working larger like his contemporaries.[22] A note about the cover image in January 1958’s Art News pointed out that «[Jasper] Johns’ first one-man show … places him with such better-known colleagues as Rauschenberg, Twombly, Kaprow and Ray Johnson».[23]

Indeed, two other important artists in the establishment of America’s pop art vocabulary were the painters Jasper Johns and Robert Rauschenberg.[10] Rauschenberg, who like Ray Johnson attended Black Mountain College in North Carolina after World War II, was influenced by the earlier work of Kurt Schwitters and other Dada artists, and his belief that «painting relates to both art and life» challenged the dominant modernist perspective of his time.[24] His use of discarded readymade objects (in his Combines) and pop culture imagery (in his silkscreen paintings) connected his works to topical events in everyday America.[10][25][26] The silkscreen paintings of 1962–64 combined expressive brushwork with silkscreened magazine clippings from Life, Newsweek, and National Geographic. Johns’ paintings of flags, targets, numbers, and maps of the U.S. as well three-dimensional depictions of ale cans drew attention to questions of representation in art.[27] Johns’ and Rauschenberg’s work of the 1950s is frequently referred to as Neo-Dada, and is visually distinct from the prototypical American pop art which exploded in the early 1960s.[28][29]

Roy Lichtenstein is of equal importance to American pop art. His work, and its use of parody, probably defines the basic premise of pop art better than any other.[10] Selecting the old-fashioned comic strip as subject matter, Lichtenstein produces a hard-edged, precise composition that documents while also parodying in a soft manner. Lichtenstein used oil and Magna paint in his best known works, such as Drowning Girl (1963), which was appropriated from the lead story in DC Comics’ Secret Hearts #83. (Drowning Girl is part of the collection of the Museum of Modern Art.)[30] His work features thick outlines, bold colors and Ben-Day dots to represent certain colors, as if created by photographic reproduction. Lichtenstein said, «[abstract expressionists] put things down on the canvas and responded to what they had done, to the color positions and sizes. My style looks completely different, but the nature of putting down lines pretty much is the same; mine just don’t come out looking calligraphic, like Pollock’s or Kline’s.»[31] Pop art merges popular and mass culture with fine art while injecting humor, irony, and recognizable imagery/content into the mix.

The paintings of Lichtenstein, like those of Andy Warhol, Tom Wesselmann and others, share a direct attachment to the commonplace image of American popular culture, but also treat the subject in an impersonal manner clearly illustrating the idealization of mass production.[10]

Andy Warhol is probably the most famous figure in pop art. In fact, art critic Arthur Danto once called Warhol «the nearest thing to a philosophical genius the history of art has produced».[19] Warhol attempted to take pop beyond an artistic style to a life style, and his work often displays a lack of human affectation that dispenses with the irony and parody of many of his peers.[32][33]

Early U.S. exhibitions[edit]

The Cheddar Cheese canvas from Andy Warhol’s Campbell’s Soup Cans, 1962.

Claes Oldenburg, Jim Dine and Tom Wesselmann had their first shows in the Judson Gallery in 1959 and 1960 and later in 1960 through 1964 along with James Rosenquist, George Segal and others at the Green Gallery on 57th Street in Manhattan. In 1960, Martha Jackson showed installations and assemblages, New Media – New Forms featured Hans Arp, Kurt Schwitters, Jasper Johns, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Jim Dine and May Wilson. 1961 was the year of Martha Jackson’s spring show, Environments, Situations, Spaces.[34][35] Andy Warhol held his first solo exhibition in Los Angeles in July 1962 at Irving Blum’s Ferus Gallery, where he showed 32 paintings of Campell’s soup cans, one for every flavor. Warhol sold the set of paintings to Blum for $1,000; in 1996, when the Museum of Modern Art acquired it, the set was valued at $15 million.[19]

Donald Factor, the son of Max Factor Jr., and an art collector and co-editor of avant-garde literary magazine Nomad, wrote an essay in the magazine’s last issue, Nomad/New York. The essay was one of the first on what would become known as pop art, though Factor did not use the term. The essay, «Four Artists», focused on Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Jim Dine, and Claes Oldenburg.[36]

In the 1960s, Oldenburg, who became associated with the pop art movement, created many happenings, which were performance art-related productions of that time. The name he gave to his own productions was «Ray Gun Theater». The cast of colleagues in his performances included: artists Lucas Samaras, Tom Wesselmann, Carolee Schneemann, Öyvind Fahlström and Richard Artschwager; dealer Annina Nosei; art critic Barbara Rose; and screenwriter Rudy Wurlitzer.[37] His first wife, Patty Mucha, who sewed many of his early soft sculptures, was a constant performer in his happenings. This brash, often humorous, approach to art was at great odds with the prevailing sensibility that, by its nature, art dealt with «profound» expressions or ideas. In December 1961, he rented a store on Manhattan’s Lower East Side to house The Store, a month-long installation he had first presented at the Martha Jackson Gallery in New York, stocked with sculptures roughly in the form of consumer goods.[37]

Opening in 1962, Willem de Kooning’s New York art dealer, the Sidney Janis Gallery, organized the groundbreaking International Exhibition of the New Realists, a survey of new-to-the-scene American, French, Swiss, Italian New Realism, and British pop art. The fifty-four artists shown included Richard Lindner, Wayne Thiebaud, Roy Lichtenstein (and his painting Blam), Andy Warhol, Claes Oldenburg, James Rosenquist, Jim Dine, Robert Indiana, Tom Wesselmann, George Segal, Peter Phillips, Peter Blake (The Love Wall from 1961), Öyvind Fahlström, Yves Klein, Arman, Daniel Spoerri, Christo and Mimmo Rotella. The show was seen by Europeans Martial Raysse, Niki de Saint Phalle and Jean Tinguely in New York, who were stunned by the size and look of the American artwork. Also shown were Marisol, Mario Schifano, Enrico Baj and Öyvind Fahlström. Janis lost some of his abstract expressionist artists when Mark Rothko, Robert Motherwell, Adolph Gottlieb and Philip Guston quit the gallery, but gained Dine, Oldenburg, Segal and Wesselmann.[38] At an opening-night soiree thrown by collector Burton Tremaine, Willem de Kooning appeared and was turned away by Tremaine, who ironically owned a number of de Kooning’s works. Rosenquist recalled: «at that moment I thought, something in the art world has definitely changed».[19] Turning away a respected abstract artist proved that, as early as 1962, the pop art movement had begun to dominate art culture in New York.

A bit earlier, on the West Coast, Roy Lichtenstein, Jim Dine and Andy Warhol from New York City; Phillip Hefferton and Robert Dowd from Detroit; Edward Ruscha and Joe Goode from Oklahoma City; and Wayne Thiebaud from California were included in the New Painting of Common Objects show. This first pop art museum exhibition in America was curated by Walter Hopps at the Pasadena Art Museum.[39] Pop art was ready to change the art world. New York followed Pasadena in 1963, when the Guggenheim Museum exhibited Six Painters and the Object, curated by Lawrence Alloway. The artists were Jim Dine, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, James Rosenquist, and Andy Warhol.[40] Another pivotal early exhibition was The American Supermarket organised by the Bianchini Gallery in 1964. The show was presented as a typical small supermarket environment, except that everything in it—the produce, canned goods, meat, posters on the wall, etc.—was created by prominent pop artists of the time, including Apple, Warhol, Lichtenstein, Wesselmann, Oldenburg, and Johns. This project was recreated in 2002 as part of the Tate Gallery’s Shopping: A Century of Art and Consumer Culture.[41]

By 1962, pop artists started exhibiting in commercial galleries in New York and Los Angeles; for some, it was their first commercial one-man show. The Ferus Gallery presented Andy Warhol in Los Angeles (and Ed Ruscha in 1963). In New York, the Green Gallery showed Rosenquist, Segal, Oldenburg, and Wesselmann. The Stable Gallery showed R. Indiana and Warhol (in his first New York show). The Leo Castelli Gallery presented Rauschenberg, Johns, and Lichtenstein. Martha Jackson showed Jim Dine and Allen Stone showed Wayne Thiebaud. By 1966, after the Green Gallery and the Ferus Gallery closed, the Leo Castelli Gallery represented Rosenquist, Warhol, Rauschenberg, Johns, Lichtenstein and Ruscha. The Sidney Janis Gallery represented Oldenburg, Segal, Dine, Wesselmann and Marisol, while Allen Stone continued to represent Thiebaud, and Martha Jackson continued representing Robert Indiana.[42]

In 1968, the São Paulo 9 Exhibition – Environment U.S.A.: 1957–1967 featured the «Who’s Who» of pop art. Considered as a summation of the classical phase of the American pop art period, the exhibit was curated by William Seitz. The artists were Edward Hopper, James Gill, Robert Indiana, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Andy Warhol and Tom Wesselmann.[43]

France[edit]

Nouveau réalisme refers to an artistic movement founded in 1960 by the art critic Pierre Restany[44] and the artist Yves Klein during the first collective exposition in the Apollinaire gallery in Milan. Pierre Restany wrote the original manifesto for the group, titled the «Constitutive Declaration of New Realism,» in April 1960, proclaiming, «Nouveau Réalisme—new ways of perceiving the real.»[45] This joint declaration was signed on 27 October 1960, in Yves Klein’s workshop, by nine people: Yves Klein, Arman, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel Spoerri, Jean Tinguely and the Ultra-Lettrists, Francois Dufrêne, Raymond Hains, Jacques de la Villeglé; in 1961 these were joined by César, Mimmo Rotella, then Niki de Saint Phalle and Gérard Deschamps. The artist Christo showed with the group. It was dissolved in 1970.[45]

Contemporary of American Pop Art—often conceived as its transposition in France—new realism was along with Fluxus and other groups one of the numerous tendencies of the avant-garde in the 1960s. The group initially chose Nice, on the French Riviera, as its home base since Klein and Arman both originated there; new realism is thus often retrospectively considered by historians to be an early representative of the École de Nice [fr] movement.[46] In spite of the diversity of their plastic language, they perceived a common basis for their work; this being a method of direct appropriation of reality, equivalent, in the terms used by Restany; to a «poetic recycling of urban, industrial and advertising reality».[47]

Spain[edit]

In Spain, the study of pop art is associated with the «new figurative», which arose from the roots of the crisis of informalism. Eduardo Arroyo could be said to fit within the pop art trend, on account of his interest in the environment, his critique of our media culture which incorporates icons of both mass media communication and the history of painting, and his scorn for nearly all established artistic styles. However, the Spanish artist who could be considered most authentically part of «pop» art is Alfredo Alcaín, because of the use he makes of popular images and empty spaces in his compositions.

Also in the category of Spanish pop art is the «Chronicle Team» (El Equipo Crónica), which existed in Valencia between 1964 and 1981, formed by the artists Manolo Valdés and Rafael Solbes. Their movement can be characterized as «pop» because of its use of comics and publicity images and its simplification of images and photographic compositions. Filmmaker Pedro Almodóvar emerged from Madrid’s «La Movida» subculture of the 1970s making low budget super 8 pop art movies, and he was subsequently called the Andy Warhol of Spain by the media at the time. In the book Almodovar on Almodovar, he is quoted as saying that the 1950s film «Funny Face» was a central inspiration for his work. One pop trademark in Almodovar’s films is that he always produces a fake commercial to be inserted into a scene.

New Zealand[edit]

In New Zealand, pop art has predominately flourished since the 1990s, and is often connected to Kiwiana. Kiwiana is a pop-centered, idealised representation of classically Kiwi icons, such as meat pies, kiwifruit, tractors, jandals, Four Square supermarkets; the inherent campness of this is often subverted to signify cultural messages.[48] Dick Frizzell is a famous New Zealand pop artist, known for using older Kiwiana symbols in ways that parody modern culture. For example, Frizzell enjoys imitating the work of foreign artists, giving their works a unique New Zealand view or influence. This is done to show New Zealand’s historically subdued impact on the world; naive art is connected to Aotearoan pop art this way.[49]

This can be also done in an abrasive and deadpan way, as with Michel Tuffrey’s famous work Pisupo Lua Afe (Corned Beef 2000). Of Samoan ancestry, Tuffery constructed the work, which represents a bull, out of processed food cans known as pisupo. It is a unique work of western pop art because Tuffrey includes themes of neocolonialism and racism against non-western cultures (signified by the food cans the work is made of, which represent economic dependence brought on Samoans by the west). The undeniable indigenous viewpoint makes it stand out against more common non-indigenous works of pop art.[50][51]

One of New Zealand’s earliest and famous pop artists is Billy Apple, one of the few non-British members of the Royal Society of British Artists. Featured among the likes of David Hockney, American R.B. Kitaj and Peter Blake in the January 1961 RBA exhibition Young Contemporaries, Apple quickly became an iconic international artist of the 1960s. This was before he conceived his moniker of ‘Billy Apple», and his work was displayed under his birth name of Barrie Bates. He sought to distinguish himself by appearance as well as name, so bleached his hair and eyebrows with Lady Clairol Instant Creme Whip. Later, Apple was associated with the 1970s Conceptual Art movement.[52]

Japan[edit]

In Japan, pop art evolved from the nation’s prominent avant-garde scene. The use of images of the modern world, copied from magazines in the photomontage-style paintings produced by Harue Koga in the late 1920s and early 1930s, foreshadowed elements of pop art.[53] The Japanese Gutai movement led to a 1958 Gutai exhibition at Martha Jackson’s New York gallery that preceded by two years her famous New Forms New Media show that put Pop Art on the map.[54] The work of Yayoi Kusama contributed to the development of pop art and influenced many other artists, including Andy Warhol.[55][56] In the mid-1960s, graphic designer Tadanori Yokoo became one of the most successful pop artists and an international symbol for Japanese pop art. He is well known for his advertisements and creating artwork for pop culture icons such as commissions from The Beatles, Marilyn Monroe, and Elizabeth Taylor, among others.[57] Another leading pop artist at that time was Keiichi Tanaami. Iconic characters from Japanese manga and anime have also become symbols for pop art, such as Speed Racer and Astro Boy. Japanese manga and anime also influenced later pop artists such as Takashi Murakami and his superflat movement.

Italy[edit]

In Italy, by 1964, pop art was known and took different forms, such as the «Scuola di Piazza del Popolo» in Rome, with pop artists such as Mario Schifano, Franco Angeli, Giosetta Fioroni, Tano Festa, Claudio Cintoli, and some artworks by Piero Manzoni, Lucio Del Pezzo, Mimmo Rotella and Valerio Adami.

Italian pop art originated in 1950s culture – the works of the artists Enrico Baj and Mimmo Rotella to be precise, rightly considered the forerunners of this scene. In fact, it was around 1958–1959 that Baj and Rotella abandoned their previous careers (which might be generically defined as belonging to a non-representational genre, despite being thoroughly post-Dadaist), to catapult themselves into a new world of images, and the reflections on them, which was springing up all around them. Rotella’s torn posters showed an ever more figurative taste, often explicitly and deliberately referring to the great icons of the times. Baj’s compositions were steeped in contemporary kitsch, which turned out to be a «gold mine» of images and the stimulus for an entire generation of artists.

The novelty came from the new visual panorama, both inside «domestic walls» and out-of-doors. Cars, road signs, television, all the «new world», everything can belong to the world of art, which itself is new. In this respect, Italian pop art takes the same ideological path as that of the international scene. The only thing that changes is the iconography and, in some cases, the presence of a more critical attitude toward it. Even in this case, the prototypes can be traced back to the works of Rotella and Baj, both far from neutral in their relationship with society. Yet this is not an exclusive element; there is a long line of artists, including Gianni Ruffi, Roberto Barni, Silvio Pasotti, Umberto Bignardi, and Claudio Cintoli, who take on reality as a toy, as a great pool of imagery from which to draw material with disenchantment and frivolity, questioning the traditional linguistic role models with a renewed spirit of «let me have fun» à la Aldo Palazzeschi.[58]

Belgium[edit]

In Belgium, pop art was represented to some extent by Paul Van Hoeydonck, whose sculpture Fallen Astronaut was left on the Moon during one of the Apollo missions, as well as by other notable pop artists. Internationally recognized artists such as Marcel Broodthaers ( ‘vous êtes doll? «), Evelyne Axell and Panamarenko are indebted to the pop art movement; Broodthaers’s great influence was George Segal. Another well-known artist, Roger Raveel, mounted a birdcage with a real live pigeon in one of his paintings. By the end of the 1960s and early 1970s, pop art references disappeared from the work of some of these artists when they started to adopt a more critical attitude towards America because of the Vietnam War’s increasingly gruesome character. Panamarenko, however, has retained the irony inherent in the pop art movement up to the present day. Evelyne Axell from Namur was a prolific pop-artist in the 1964–1972 period. Axell was one of the first female pop artists, had been mentored by Magritte and her best-known painting is Ice Cream.[59]

Netherlands[edit]

While there was no formal pop art movement in the Netherlands, there were a group of artists that spent time in New York during the early years of pop art, and drew inspiration from the international pop art movement. Representatives of Dutch pop art include Daan van Golden, Gustave Asselbergs, Jacques Frenken, Jan Cremer, Wim T. Schippers, and Woody van Amen. They opposed the Dutch petit bourgeois mentality by creating humorous works with a serious undertone. Examples of this nature include Sex O’Clock, by Woody van Amen, and Crucifix / Target, by Jacques Frenken.[60]

Russia[edit]

Russia was a little late to become part of the pop art movement, and some of the artwork that resembles pop art only surfaced around the early 1970s, when Russia was a communist country and bold artistic statements were closely monitored. Russia’s own version of pop art was Soviet-themed and was referred to as Sots Art. After 1991, the Communist Party lost its power, and with it came a freedom to express. Pop art in Russia took on another form, epitomised by Dmitri Vrubel with his painting titled My God, Help Me to Survive This Deadly Love in 1990. It might be argued that the Soviet posters made in the 1950s to promote the wealth of the nation were in itself a form of pop art.[61]

Notable artists[edit]

  • Billy Apple (1935–2021)
  • Evelyne Axell (1935–1972)
  • Sir Peter Blake (born 1932)
  • Derek Boshier (born 1937)
  • Pauline Boty (1938–1966)
  • Patrick Caulfield (1936–2005)
  • Allan D’Arcangelo (1930–1998)
  • Jim Dine (born 1935)
  • Burhan Dogancay (1929–2013)
  • Rosalyn Drexler (born 1926)
  • Robert Dowd (1936–1996)
  • Ken Elias (born 1944)
  • Erró (born 1932)
  • Marisol Escobar (1930–2016)
  • James Gill (born 1934)
  • Dorothy Grebenak (1913–1990)
  • Red Grooms (born 1937)
  • Richard Hamilton (1922–2011)
  • Keith Haring (1958–1990)
  • Jann Haworth (born 1942)
  • David Hockney (born 1937)
  • Dorothy Iannone (born 1933)
  • Robert Indiana (1928–2018)
  • Jasper Johns (born 1930)
  • Ray Johnson (1927–1995)
  • Allen Jones (born 1937)
  • Alex Katz (born 1927)
  • Corita Kent (1918–1986)
  • Konrad Klapheck (born 1935)
  • Kiki Kogelnik (1935–1997)
  • Nicholas Krushenick (1929–1999)
  • Yayoi Kusama (born 1929)
  • Gerald Laing (1936–2011)
  • Roy Lichtenstein (1923–1997)
  • Richard Lindner (1901–1978)
  • John McHale (1922–1978)
  • Peter Max (born 1937)
  • Marta Minujin (born 1943)
  • Claes Oldenburg (1929-2022)
  • Julian Opie (born 1958)
  • Eduardo Paolozzi (1924–2005)
  • Peter Phillips (born 1939)
  • Sigmar Polke (1941–2010)
  • Hariton Pushwagner (1940–2018)
  • Mel Ramos (1935–2018)
  • Robert Rauschenberg (1925–2008)
  • Larry Rivers (1923–2002)
  • James Rizzi (1950–2011)
  • James Rosenquist (1933–2017)
  • Niki de Saint Phalle (1930–2002)
  • Peter Saul (born 1934)
  • George Segal (1924–2000)
  • Colin Self (born 1941)
  • Marjorie Strider (1931–2014)
  • Elaine Sturtevant (1924–2014)
  • Wayne Thiebaud (1920–2021)
  • Joe Tilson (born 1928)
  • Andy Warhol (1928–1987)
  • Idelle Weber (1932–2020)
  • John Wesley (1928-2022)
  • Tom Wesselmann (1931–2004)

See also[edit]

  • Art pop
  • Chicago Imagists
  • Ferus Gallery
  • Sidney Janis
  • Leo Castelli
  • Green Gallery
  • New Painting of Common Objects
  • Figuration Libre (art movement)
  • Lowbrow (art movement)
  • Nouveau réalisme
  • Neo-pop
  • Op art
  • Plop art
  • Retro art
  • Superflat
  • SoFlo Superflat

References[edit]

  1. ^ Pop Art: A Brief History, MoMA Learning
  2. ^ a b c d e Livingstone, M., Pop Art: A Continuing History, New York: Harry N. Abrams, Inc., 1990
  3. ^ a b c de la Croix, H.; Tansey, R., Gardner’s Art Through the Ages, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1980.
  4. ^ a b c d e f Piper, David. The Illustrated History of Art, ISBN 0-7537-0179-0, p486-487.
  5. ^ Harrison, Sylvia (27 August 2001). Pop Art and the Origins of Post-Modernism. Cambridge University Press.
  6. ^ a b c d Gopnik, A.; Varnedoe, K., High & Low: Modern Art & Popular Culture, New York: The Museum of Modern Art, 1990
  7. ^ «History, Travel, Arts, Science, People, Places | Smithsonian». Smithsonianmag.com. Retrieved 30 December 2015.
  8. ^ «Modern Love». The New Yorker. 6 August 2007. Retrieved 30 December 2015.
  9. ^ Wayne Craven, American Art: History and . p.464.
  10. ^ a b c d e f g Arnason, H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, New York: Harry N. Abrams, Inc. 1968.
  11. ^ «‘I was a Rich Man’s Plaything’, Sir Eduardo Paolozzi». Tate. 10 December 2015. Retrieved 30 December 2015.
  12. ^ «John McHale». Warholstars.org. Retrieved 30 December 2015.
  13. ^ «Pop art», A Dictionary of Twentieth-Century Art, Ian Chilvers. Oxford University Press, 1998.
  14. ^ «Pop art», The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Michael Clarke, Oxford University Press, 2001.
  15. ^ Alison and Peter Smithson, «But Today We Collect Ads», reprinted on page 54 in Modern Dreams The Rise and Fall of Pop, published by ICA and MIT, ISBN 0-262-73081-2
  16. ^ Lawrence Alloway, «The Arts and the Mass Media,» Architectural Design & Construction, February 1958.
  17. ^ a b Klaus Honnef, Pop Art, Taschen, 2004, p. 6, ISBN 3822822183
  18. ^ a b Barton, Christina (2010). Billy Apple: British and American Works 1960–69. London: The Mayor Gallery. pp. 11–21. ISBN 978-0-9558367-3-2.
  19. ^ a b c d Scherman, Tony. «When Pop Turned the Art World Upside Down.» American Heritage 52.1 (February 2001), 68.
  20. ^ Geldzahler, Henry in Pop Art: 1955–1970 catalogue, Art Gallery of New South Wales, Sydney, 1985
  21. ^ Lippard, Lucy in Ray Johnson: Correspondences catalogue, Wexner Center/Whitney Museum, 2000
  22. ^ Bloch, Mark. «An Illustrated Introduction to Ray Johnson 1927–1995», 1995
  23. ^ Author unknown. «(Table of contents, Untitled note about cover.)», Art News, vol. 56, no. 9, January 1958
  24. ^ Rauschenberg, Robert; Miller, Dorothy C. (1959). Sixteen Americans [exhibition]. New York: Museum of Modern Art. p. 58. ISBN 978-0029156704. OCLC 748990996. “Painting relates to both art and life. Neither can be made. (I try to act in that gap between the two.)”
  25. ^ «Art: Pop Art – Cult of the Commonplace». Time. 3 May 1963. ISSN 0040-781X. Retrieved 7 July 2020. Robert Rauschenberg, 37, remembers an art teacher who ‘taught me to think, «Why not?»‘ Since Rauschenberg is considered to be a pioneer in pop art, this is probably where the movement went off on its particular tangent. Why not make art out of old newspapers, bits of clothing, Coke bottles, books, skates, clocks?
  26. ^ Sandler, Irving H. The New York School: The Painters and Sculptors of the Fifties, New York: Harper & Row, 1978. ISBN 0-06-438505-1 pp. 174–195, Rauschenberg and Johns; pp. 103–111, Rivers and the gestural realists.
  27. ^ Rosenthal, Nan (October 2004). «Jasper Johns (born 1930) In Heilbrunn Timeline of Art History«. The Metropolitan Museum of Art. Retrieved 2 May 2021.
  28. ^ Robert Rosenblum, «Jasper Johns» Art International (September 1960): 75.
  29. ^ Hapgood, Susan, Neo-Dada: Redefining Art, 1958–62. New York: Universe Books, 1994.
  30. ^ Hendrickson, Janis (1988). Roy Lichtenstein. Cologne, Germany: Benedikt Taschen. p. 31. ISBN 3-8228-0281-6.
  31. ^ Kimmelman, Michael (30 September 1997). «Roy Lichtenstein, Pop Master, Dies at 73». The New York Times. Retrieved 12 November 2007.
  32. ^ Michelson, Annette, Buchloh, B. H. D. (eds) Andy Warhol (October Files), MIT Press, 2001.
  33. ^ Warhol, Andy. The Philosophy of Andy Warhol, from A to B and back again. Harcourt Brace Jovanovich, 1975
  34. ^ «The Collection». MoMA.org. Retrieved 30 December 2015.
  35. ^ «The Great American Pop Art Store: Multiples of the Sixties». Tfaoi.com. Retrieved 30 December 2015.
  36. ^ Diggory (2013).
  37. ^ a b Kristine McKenna (July 2, 1995), When Bigger Is Better: Claes Oldenburg has spent the past 35 years blowing up and redefining everyday objects, all in the name of getting art off its pedestal Los Angeles Times.
  38. ^ Reva Wolf (24 November 1997). Andy Warhol, Poetry, and Gossip in the 1960s. p. 83. ISBN 9780226904931. Retrieved 30 December 2015.
  39. ^ «Museum History » Norton Simon Museum». Nortonsimon.org. Retrieved 30 December 2015.
  40. ^ Six painters and the object. Lawrence Alloway [curator, conceived and prepared this exhibition and the catalogue] (Computer file). 24 July 2009. OCLC 360205683.
  41. ^ Gayford, Martin (19 December 2002). «Still life at the check-out». The Telegraph. Telegraph Media Group Ltd. Archived from the original on 11 January 2022. Retrieved 28 November 2012.
  42. ^ Pop Artists: Andy Warhol, Pop Art, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Peter Max, Erró, David Hockney, Wally Hedrick, Michael Leavitt (May 20, 2010) Reprinted: 2010, General Books, Memphis, Tennessee, USA, ISBN 978-1-155-48349-8, ISBN 1-155-48349-9.
  43. ^ Jim Edwards, William Emboden, David McCarthy: Uncommonplaces: The Art of James Francis Gill, 2005, p.54
  44. ^ Karl Ruhrberg, Ingo F. Walther, Art of the 20th Century, Taschen, 2000, p. 518. ISBN 3-8228-5907-9
  45. ^ a b Kerstin Stremmel, Realism, Taschen, 2004, p. 13. ISBN 3-8228-2942-0
  46. ^ Rosemary M. O’Neill, Art and Visual Culture on the French Riviera, 1956–1971: The Ecole de Nice, Ashgate, 2012, p. 93.
  47. ^ 60/90. Trente ans de Nouveau Réalisme, La Différence, 1990, p. 76
  48. ^ «Op + Pop». christchurchartgallery.org.nz. Retrieved 22 July 2021.
  49. ^ «Dick Frizzell – Overview». The Central. Retrieved 22 July 2021.
  50. ^ «Loading… | Collections Online – Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa». collections.tepapa.govt.nz. Retrieved 22 July 2021.
  51. ^ «Loading… | Collections Online – Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa». collections.tepapa.govt.nz. Retrieved 22 July 2021.
  52. ^ «ARTSPACE – Billy Apple». 9 February 2013. Archived from the original on 9 February 2013. Retrieved 29 July 2021.
  53. ^ Eskola, Jack (2015). Harue Koga: David Bowie of the Early 20th Century Japanese Art Avant-garde. Kindle, e-book.
  54. ^ Bloch, Mark. The Brooklyn Rail. «Gutai: 1953 –1959», June 2018.
  55. ^ «Yayoi Kusama interview – Yayoi Kusama exhibition». Timeout.com. 30 January 2013. Retrieved 30 December 2015.
  56. ^ [1] Archived November 1, 2012, at the Wayback Machine
  57. ^ «Tadanori Yokoo : ADC • Global Awards & Club». Adcglobal.org. 27 June 1936. Retrieved 30 December 2015.
  58. ^ «Pop Art Italia 1958–1968 — Galleria Civica». Comune.modena.it. Retrieved 30 December 2015.
  59. ^ «Philadelphia Museum of Art Wins Fight with Facebook over Racy Pop Art Painting». artnet.com. 11 February 2016. Retrieved 17 January 2020.
  60. ^ «Dutch Pop Art & The Sixties – Weg met de vertrutting!». 8weekly.nl. 28 July 2005. Retrieved 30 December 2015.
  61. ^ [2] Archived June 7, 2013, at the Wayback Machine

Further reading[edit]

  • Bloch, Mark. The Brooklyn Rail. «Gutai: 1953 –1959», June 2018.
  • Diggory, Terence (2013) Encyclopedia of the New York School Poets (Facts on File Library of American Literature). ISBN 978-1-4381-4066-7
  • Francis, Mark and Foster, Hal (2010) Pop. London and New York: Phaidon.
  • Haskell, Barbara (1984) BLAM! The Explosion of Pop, Minimalism and Performance 1958–1964. New York: W.W. Norton & Company, Inc. in association with the Whitney Museum of American Art.
  • Lifshitz, Mikhail, The Crisis of Ugliness: From Cubism to Pop-Art. Translated and with an Introduction by David Riff. Leiden: BRILL, 2018 (originally published in Russian by Iskusstvo, 1968).
  • Lippard, Lucy R. (1966) Pop Art, with contributions by Lawrence Alloway, Nancy Marmer, Nicolas Calas, Frederick A. Praeger, New York.
  • Selz, Peter (moderator); Ashton, Dore; Geldzahler, Henry; Kramer, Hilton; Kunitz, Stanley and Steinberg, Leo (April 1963) «A symposium on Pop Art» Arts Magazine, pp. 36–45. Transcript of symposium held at the Museum of Modern Art on December 13, 1962.

External links[edit]

Wikimedia Commons has media related to Pop art.

Wikiquote has quotations related to Pop art.

  • Pop Art: A Brief History, MoMA Learning
  • Pop Art in Modern and Contemporary Art, The Met
  • Brooklyn Museum Exhibitions: Seductive Subversion: Women Pop Artists, 1958–1968, Oct. 2010-Jan. 2011
  • Brooklyn Museum, Wiki/Pop (Women Pop Artists)
  • Tate Glossary term for Pop art

Что для вас поп-арт? Коллажи с изображением Мерилин Монро? Комикс? Или, может быть, обложка The Velvet Underground? В любом случае, это что-то яркое, а изображённый предмет не несёт большой смысловой нагрузки. Но неужели в искусстве поп-арта нет совсем никакого смысла? Давайте разбираться.

Время чтения: 3 минуты

Рожденный в Британии

Хоть поп-арт и был наиболее популярен в США, он зародился в Лондоне в 1952 году с основания движения Independent Group («Независимая группа») — группы художников, скульпторов, архитекторов и критиков. В неё входили Лоуренс Аллоувэй, Ричард Гамильтон и Эдуардо Паолоцци. В 1954 году Аллоувэй впервые использовал термин «поп» в отношении нового направления.

«Независимая группа» стремилась оспорить модернистские подходы к искусству и смотрела на общество потребления сквозь популярную культуру. Аллоувэй писал: «…кино, научная фантастика, реклама, поп-музыка. Мы не испытываем к массовой культуре неприязни, распространенной среди интеллектуалов. Напротив, мы принимаем её как факт, детально обсуждаем и с энтузиазмом потребляем».

Ваш курс, чтобы научиться понимать работы современных авторов:

На первом собрании группы Паолоцци представил коллажи, состоящие из вырезок американских журналов. В работе «Я была игрушкой богатого человека» слово Pop изображено в облаке дыма, вырывающегося из револьвера.

Ещё одна знаковая работа раннего поп-арта — «Так что же делает сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» Ричарда Гамильтона 1956 года.

Э. Паолоцци «Я была игрушкой богатого человека», 1947 г.

Америка. Поп-арт против абстрактного экспрессионизма

В 50-х годах абстрактный экспрессионизм во главе с Джексоном Поллоком завоевал статус главного течения современного искусства в Америке. И оно было «не для всех». Эмоциональное, погружающее зрителей в тёмные уголки сознания и объявляющее каждого, кто его не понял, недостаточно образованным человеком.

Американские художники поп-арта хотели снова поставить образ во главе построения композиции. А образов в их современности было предостаточно. Процветала культура потребления, и американская мечта теперь была доступна обывателю в виде цветастой упаковки стирального порошка или новенькой машины. Реклама сделала логотипы компаний известными, и каждый, кто пользовался популярным продуктом, имел возможность «разделить» его мировую славу.

Комиксы Лихтенштейна

Одной из задач художников поп-арта было размытие границ между массовым искусством и элитарным. При всём своём разнообразии, комиксы считались развлечением, «книжками с картинками», а не серьёзным произведением. Образы — утрированные, цвета — яркие, реплики — короткие. Рой Лихтенштейн перенёс страницы комиксов на холсты, превратив их в полноценные картины.

В работе «Блам!» Лихтенштейн позаимствовал сюжет комикса All American Men of War. Почерк художника также легко узнать в образах плачущих девушек («Плачущая девушка») и брутальных мужчин («В машине»). Он вручную рисовал свои картины, используя трафареты.

Р. Лихтенштейн «Блам», 1962 г.

«Эти картины должны выглядеть, как фальшивка, и, думаю, мне это удается. Мне кажется, я не просто перерисовываю комиксы, а привношу что-то новое и в результате создаю произведение искусства» — говорил Лихтенштейн.

Энди Уорхол и культ банок и бутылок

Энди Уорхол — одна из самых загадочных и ярких фигур в современном искусстве. Его картины подписывала его мама, многие работы делались коллективно, а сам он мог отправить вместо себя на вечеринку другого человека так, что никто этого не замечал.

Что объединяет президента, бездомного и кинозвезду? Они пьют Колу, доступную каждому американцу. Перед нами «Кока Кола» Уорхола — пять стеклянных бутылок. Они — символ массовой культуры, объединения, демократии. А фирменные уорхоловские коллажи из повторений продуктов напоминают производственный конвейер, на котором все товары равны — по виду, массе, содержимому, по назначению.

Э. Уорхол «Кока Кола», 1962 г.

Уорхол рисовал этикетки и банки, одноразовые предметы, которые в реальности выбрасываются после использования, но образ, стоящий за ними, оставался в вечности. Такой образ был не только у продуктов, но и у звёзд того времени. Так, «Диптих Мэрилин» никак нельзя отнести к самой личности Мэрилин Монро. Уорхол скорее запечатляет бренд, за которым скрывается живой человек.

Из картин, на которых изображены банки Campbell’s определенно выделяется серия из шести картин, с надорванными этикетками. Оказывается, что за ними прячется обыкновенная серая банка. Выглядит это неожиданно, так как до этого мы видели лишь идеальные нетронутые предметы. Значит ли это, что за яркой оберткой скрывается всего лишь серая реальность? Или может этим Уорхол подчеркивает, что содержимое всегда остается одинаковым, вне зависимости от внешнего вида?

Флаги Джаспера Джонса

Джаспер Джонс считал, что картина — не отражение реальности, а объект, который создаёт собственную реальность. Джонс выбирал в качестве таких объектов вывески, буквы и флаги. Он применял технику энкаустики, в которой краски смешиваются с расплавленным воском, и часто комбинировал её с коллажами из вырезок.

На картине «Флаг» Джонс изобразил государственный флаг США. Картина вызвала множество споров о том, является ли это государственным символом. Некоторые считали это высказыванием против полиции и даже против Америки. Сам художник отрицал нелюбовь к своей стране и рассказывал, что флаг ему просто приснился. «Флаг» был продан за 36 млн долларов в 2014 году.

Д. Джонс «Флаги», 1973 г.

Скульптуры Класа Ольденбурга

Скульптор Клас Ольденбург также является классиком поп-арта. Он наиболее известен как создатель гигантских скульптур обыденных предметов. Его огромные творения: мороженое, кегли, огрызок яблока или иголка с торчащей из неё красно-жёлто-зелёной ниткой, воткнутая перед железнодорожным вокзалом Милана.

Работы Ольденбурга в своей простоте и обыденности не лишены иронии и чувства юмора, а изображение предметов в столь гигантских масштабах в городской среде заставляет посмотреть на них совсем под иным углом.

К. Ольденбург «Ложка-мост и вишня», 1988 г.

Всё еще актуален

Парадоксально, но, воспевая простоту и массовость, поп-арт стал по-настоящему интеллектуальным искусством XX века со своей философией. Он изменил взгляд на искусство, не только расширив горизонты для художников, но и став доступнее для массового зрителя, не потеряв своей наполненности и увлекательности.

Это настолько яркое и культовое направление, что его знаковые работы до сих пор можно увидеть в городской скульптуре, дизайне одежды, украшениях интерьера и даже обработке фото, а произведения его художников все еще высоко ценятся среди любителей искусства.

Понравилась статья?
Читайте ещё об искусстве здесь.

Всё самое интересное о том, как создаются выставки современного искусства и зачем на них ходить, узнайте из подкаста нашего проекта, записанного совместно с «Манежем»:

Правое полушарие Интроверта

Новое направление в искусстве появилось в середине ХХ века в Британии – Поп-арт  (англ. pop-art, сокращение от popular art), целью которого было, в отличие от других направлений, не духовное развитие общества, а лишь развлечение.

Поп-арт это одна из веток авангардизма. Произведения в новом стиле были своеобразной реакцией на серьезность беспредметного искусства и других стилей, появившихся в ХХ веке, и не несли в себе никакого  глубокого философского смысла, а всего лишь отражали влияние массовой культуры на общество потребления.

История развития Поп-арта

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Поп-арт как художественное направление зародился в 50-х годах ХХ века в Англии, а в 60-х годах стиль получил своё дальнейшее развитие в США, Нью-Йорке. Основоположниками поп-арта стали художники Энди Уорхол и Джаспер Джонс.Поп арт стиль в живописи: история художники картины

В 1952 году в Лондоне открылось объединение художников поп-арта «Независимая группа», которой руководили художники Э. Паолоцци и Р. Гамильтон. Участники объединения изучали технологии создания современной рекламы и её влияние на сознание общества с помощью популярных образов — эмблем и логотипов товаров, изображений знаменитостей: актёров, певцов, телеведущих.

Художники поп-арта впервые продемонстрировали свой талант на выставке «Это — завтра», которая состоялась в Голливуде в 1956 году. На картинах были представлены звёзды Голливудского кино в кадрах из кинофильмов с увеличением. Выставка привлекла большое количество посетителей и вызвала явный интерес у многих выпускников школы искусств, которые решили примкнуть к этому течению.

Поп-арт был признан искусством социального равенства благодаря тому, что это направление эстетизировало товары массового потребления: упаковки из-под печенья и шоколадок, банки популярных газированных напитков — одним словом, предметов, которыми пользуются все люди, вне зависимости от материального положения и социального слоя.

Художники

Самые известные мастера поп-арта:

  • Кит Харинг — американский художник, скульптор и общественный деятель, автор известных карикатур. C детства увлекался комиксами, влияние этого увлечения сказалось на дальнейших работах художника. Известность пришла к Харингу после появления его работ по росписи на стенах Нью-Йоркского метрополитена в начале 80-х.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины Поп арт стиль в живописи: история художники картины Поп арт стиль в живописи: история художники картины

  • Дэвид Хокни – британский художник, один из основателей поп-арта, а так же один из лучших мастеров данного стиля.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины Поп арт стиль в живописи: история художники картины Поп арт стиль в живописи: история художники картины

  • Джаспер Джонс — американский художник, одна из ключевых фигур стиля поп-арт, автор большого количества авангардных работ с изображением флага США.
  • Рой Лихтенштейн – американский художник, знаменитый своими работами в стиле поп-арт, автор комиксов. Свои первые работы Рой создавал, используя картинки из мультфильмов и комиксов, при этом он применял технологию из промышленной печати.
  • Уэйн Тибо — американский художник, один из известнейших представителей стиля поп-арт, автор большого количества картин с изображением сладостей и игрушек.
  • Энди Уорхол (Andy Warhol) американский художник, по происхождению русин. Один из самых известных мастеров в истории поп-арта и современного искусства. Как и многие молодые художники, начинал он свою карьеру с оформления витрин магазинов. Одной из первых его работ было иллюстрирование журналов. Его рисунки отличались эксцентричностью и крайней необычностью исполнения.

Присущие особенности стилю поп-арт

В основе поп-арта лежит изображение популярного символа: портрета звезды кинематографа или эстрады, эмблемы или логотипа всем известного лакомства или напитка. Для поп-арта характерна техника в стиле коллажа, фотопечати, чередование разных текстур, яркие цвета, а также надписи в форме девиза или слогана, благодаря которым картина почти не отличается от рекламного плаката.

Критика и значение стиля в искусстве

Несмотря на интерес общества и большое количество приверженцев, находились искусствоведы, которые критиковали поп-арт. Знаменитый художественный критик Хилтон Крамер считал поп-арт слишком примитивным, прививающим вульгарность и безвкусицу обществу. По мнению критика, поп-арт — это не более чем обычная реклама, которую по ошибке назвали художественным направлением.

К его мнению присоединился критик С. Куница, который высказывал опасение в том, что поп-арт приведёт к формированию конформистского, бездуховного общества, которое не интересуется ничем, кроме ежедневного потребления товаров и услуг.

  1. Сами представители поп-арта объясняли суть своего направления тем, что хотели вернуться к реальности, которая отсутствовала в произведениях художников-абстракционистов, и связать своё искусство с тем, что близко и понятно каждому современному человеку: кино, реклама, телевидение, индустрия товаров.
  2. Со временем работы художников поп-арта оказали своё влияние на дизайн одежды и интерьера: некоторые работы были задействованы известными дизайнерами в качестве принта для одежды и декорирования помещений.
  3. В одной из своих работ по аэрографии на холодильнике наши художники использовали стиль поп-арт для воплощения в жизнь оригинальной и творческой задумки заказчиков

Источник: http://art-plane.ru/stil-zhivopisi-pop-art-razvitie-mastera-proizvedeniya

ПОП-АРТ в живописи

ПОП-АРТ от англ. popular art – общедоступное, популярное искусство — направление в искусстве к. 1950-х – н. 1970-х. Возникло как оппозиция беспредметному абстракционизму и знаменовало обращение к концепции нового авангардизма.

Представители поп-арта объявили свою цель – «возвращение к реальности», однако, реальности которая уже опосредована масс-медиа.

Истоками их воодушевления были: реклама, глянцевые журналы, телевидение, фотография и упаковка. Направление поп-арта вернуло предмет в искусство. Однако, это не был предмет, который опоэтизирован художественным видением, а предмет, который связан с современной индустриальной культурой, особенно, с современными формами информации (кинематограф, телевидение, печать).

Последние технические приемы, которые были позаимствованы из промышленной рекламы и дизайна: фотопечать, включение реальных предметов, использование диапроектора, содействовали «обезличиванию» персональной творческой манеры художника и «раскрытию эстетической ценности» экземпляров массовой продукции. Зародился поп-арт в Англии.

Французские и американские художники достигли наибольшей известности. В Германии, Италии и даже в СССР, который в тот период был отделен от прочего мира «железным занавесом», появились сходные направления.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Художники поп-арта

Алекс Кац, Андре Дерен, Анри де Тулуз-Лотрек, Анри Мартен, Анри Матисс, Анри Эдмон Кросс, Винсент Ван Гог, Гвен Джон, Гюстав Луазо, Джаспер Джонс, Жорж Леммен, Жорж Лякомб, Жорж Сёра, Игорь Грабарь, Йожеф Рипль-Ронаи, Камиль Писсарро, Константин Малеас, Константинос Партенис, Максим Мофра, Моис Кислинг, Морис де Вламинк,Морис Дени, Морис Прендергаст, Морис Утрилло, Пётр Кончаловский, Панаиотис Тетсис, Поль Гоген, Поль Сезанн, Поль Серюзье, Поль Синьяк.

Зарождение поп-арта

Несколько художников, критиков и архитекторов при Институте современного искусства в Лондоне в 1952 году образовали «Независимую группу», которая изучала городскую народную культуру и современные технологии.

Художники Эдуард Паолоцци и Ричард Гамильтон стали изучать «имиджи» массового искусства. Феномен «массовой культуры» использовал различные способы исследований – от лингвистического до психологического.

Исследования проводили на основе американской культуры. Члены группы ощущали смешанные чувства восхищения и иронии. Эдуард Паолоцци и Ричард Гамильтон создали композиции-коллажи в наибольшей степени из популярных тем рекламы и печати новейших промышленных изделий.

Критик Лоуренс Аллоуэй, член этой группы, предложил термин «поп-арт» для выражения нового явления живописи.

В Лондоне в 1956 году состоялась выставка «Это – завтра», в которой были представлены фотографии кинозвезд Голливуда и кадров из фильмов, которые увеличивали до размера киноэкрана.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

По завершению выставки к группе присоединились выпускники Колледжа изящных искусств: Рональд Китай, Питер Блейк, Дэвид Хокни и другие.

Художники последовательно превращались из интеллектуалов-исследователей в апологетов массовой культуры, проповедников новой эстетики и нового образа жизни, который основан на анархическом идеале свободы, новом принципе морали и рок-музыке: П.Блейк оформлял альбом Битлз 1967 г. Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера, а обложку Белого альбома(1968) создал Р.Гамильтон.

Поп-арт в Америке

Идеология равноправных возможностей и товарный фетишизм в США привели к тому, что конец 1950 годов поп-арт получил широкое продвижение в американском искусстве. Международная известность поп-арта пришла благодаря художникам как Рой Лихтенштейн, Роберт Раушенберг, Джэспер Джонс, Том Весселман, Джеймс Розенквист, Энди Уорхол и Клаас Олденбург.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Художники реабилитировали мир красоты банального, в их произведениях прослеживается гордость тем, что торговля Америки создала такие товары, которые всегда дешевы, хороши, равнодоступны. Их искусство – это памятник товарам и социальному равенству, ведь когда мы употребляем продукт, мы идентифицируем себя с любым другим потребителем этого продукта.

При таком различном подходе общим было то, что перенятый «имидж» массовой культуры вмещался в иной контекст, изменял масштаб, материал, обнажал технический метод или прием, выявлялись информационные помехи. В связи с этим изначальный образ иронически перетолковывался и удивительно преобразовывался.

Источник: https://allpainters.ru/napravleniya/pop-art.html

Стиль Поп-арт — история зарождения, популярные работы, картины в стиле поп-арт

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Поп-арт – это классический понятный пример современного искусства, не требующий интерпретатора между зрителем и картиной. Искусство, вызывающее споры, поп-арт обозначил новый период.

Если дадаизм с его приземлением творческого был путеводной звездой поп-арта, то абстрактный экспрессионизм был той последней каплей пафосного глубокомыслия, в ответ на который возникло искусство масс. На волне элитарности, придаваемой ему значимости, возникает эстетика банального, красота просто. Поп-арт вышел из реклам, журналов и культуры потребления, постулируя стеб над философствованием.

Это – художественное направление, возникшее после войны, в 1950-х годах прошлого века и напрямую соединило искусство с поп-культурой («pop»-сокращение от прилагательного популярный). Билборды, комиксы, кинозвезды, домашняя и кухонная техника, продукты-полуфабрикаты — вот лишь некоторые сюжеты, с помощью которых поп-артисты иллюстрировали окружающий их мир.

В большинстве своем достигшие зрелости в послевоенное время, они почти не испытали опыта войны и оказались готовы приветствовать бум товаров и образов, вызванный бурным развитием общества потребления.

Супермаркеты, поражающие взор изобилием ярких упаковок, сразу стали для них источником вдохновения, а телевидение – окном с видом на непрерывно меняющийся культурный, социальный и политический пейзаж. Характерная особенность поп-арта – широкое распространение образов массовой культуры с их яркими красками и механическим, лишенным индивидуальности исполнением.

Перенимая у общества потребления культ молодости, свежести, оптимизма, пап-арт не отворачивался и от темных сторон действительности. Так, Питер Сол привлекал внимание к ужасам войны во Вьетнаме. Эрро фиксировал сдвиги в мировоззрении потребителей, давая им весьма неоднозначную оценку.

Двойственностью отличаются и другие произведения поп-арта. Критики и историки искусства не устают спорить о том, в какой степени представители этого направления солидаризировались с современным им обществом, а в какой – противостояли ему.

Обнажая мифы своего времени, поп-артисты стремились рассматривать культуру в комплексе, замечая, как привлекательные, та и непривлекательные ее стороны.

Pop-art зародился в Англии, отправлявшейся от опустошений войны. Начало движению было положено британской Независимой группой, основанной в 1952 году такими участниками, как Ричардом Гамильтоном и Эдуардо Паолицци. Группа родилась из их неформального общения в лондонском Институте современного искусства (ICA).

Художники Независимой группы представили первые результаты своих исследований в области поп-культуры на выставке «This is tomorrow» (Лондон, 1956). Специально для этой выставки Ричардом Гамильтоном был создан коллаж «Так что же делает современные дома такими особенными, такими привлекательными?».

В обставленной по последнему слову моды квартире он пометил образцы новейшей на тот момент аппаратуры (вакуумный пылесос со шлангом-удлинителем, телевизор и т.п.), фрагмент комикса размещен на стене в качестве картины, изображение «хозяев» — броские фигуры полуобнаженных мужчин и женщины, вырезанные из глянцевого журнала. За окном – фасад кинотеатра, город предлагает своим жителям множество развлечений на любой вкус. Накаченный мужчина держит в руке огромный леденец с надписью «рор».

Потолок в данном доме оформлен в духе моды на космические полеты, которая устанавливалась в то время. На сегодня этот коллаж признан одной из первых работ, выполненных в стиле поп-арт. Гамильтон, словно провидец, указал на важность продуктов массовой культуры, заимствовав для этого готовые образы из масс-медиа.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

В отличие от Гамильтона, всегда стремившегося выявить темные стороны рекламы и популярной образности, Блейк относился к ним с нескрываемым восхищением. Еще подростком он интересовался народным искусством и развлекательной культурой и не утратил юношеского восторга, начав заниматься искусством.

Характерным примером его творчества может служить картина «На балконе», в котором предметы американского импорта бесконфликтно соединены со знаменитыми шедеврами европейского искусства, такими как, например, «Балкон» Э.Мане.

Герои – дети с наивными лицами и со значками на одежде, окруженные россыпью повседневных образов, любовно перерисованных художником: среди них портреты поп-звезд и членов британской королевской фамилии, упаковки маргарина и соды, обложки журналов и картины в рамках.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Сегодня поп-арт прочно ассоциируется с искусством США. По словам Люси Липпард, одного из первых критиков, которое положительно относилась к новому направлению в искусстве, оно было порождено «мускулистым, пышногрудым, ежеминутно рождающимся американским обществом, которое не было отягощено грузом прошлого и рвалось в будущее». Помимо всемирно известного Энди Уорхола, к этому направлению также принадлежали Том Вессельман, Роберт Индиана, Рой Лихтенштейн, Клас Олденбург и Джеймс Розенквист.

Поп-арт фокусировался на повседневности. Принимая всё существующее, он подрывал престиж сосредоточенной на эмоциях беспредметной живописи абстрактного экспрессионизма, которая доминировала в мире искусства 1950-х годов.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Картина Джаспер Джонса, еще одного представителя течения, как и флаг, состоит из трех составляющих: из поля звезд, а также двух примыкающих справа и снизу полей с красно-белыми полосами. Стало быть, это монтаж. Кроме того, каждая звезда, как в оригинале, выполнена отдельно и наклеена на фон.

То, что сначала могло показаться результатом одного лишь художественно подхода, в результате оказывается соответствующим реальной ситуации.

В действительности, он рисовал флаг, а не изображал его. Флаг –это не мотив картины, просто картина является флагом. На первый взгляд объект живописи и само живописное произведение идентичны. Однако из этого, с другой стороны вытекает, что Джонс прав, когда он заявляет, что тема картины одновременно является живописью – живописью в физическом смысле, как мазок, как краска, как объект.

Использованная при создании картины техника письма довольно сложная: краски быстро высыхают, фиксируя все шаги, предпринятые художником. Следы краски остаются заметными. Джонс начал работу с эмали. Однако процесс высыхания показался ему слишком долгим, и он перешел к энкаустике – технике работы с расплавленными восковыми красками.

При рассмотрении он представляет собой лишь испорченный неправильным сшиванием кусок ткани с набивным или написанным вручную рисунком. Но тем не менее, фактически он является символом тождественности национального и общественного. Когда художник писал картину, его точку зрения на мир определял феномен войны, а точнее, война в трех вариантах.

Между востоком и Западом, а фактически между СССР и США, продолжалась «холодная война» за мировое господство; вооруженный конфликт в Корее к тому времени только закончился; травля интеллигенции сенатором Маккарти, напротив, еще не прекратилась и отравляла культурный климат в США.

Картина «Флаг», ставшая для одних вехой на пути к поп-арту, другими в свое время рассматривалась как удар по патриотическим чувствам.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Разница между чрезвычайно эмоциональным содержанием и сдержанным изображением комиксов побудил к ним особый интерес художника. Роем Лихтеншейном мастерски был передан этот контраст в первую очередь в изображении молодых женщин, созданных им в 1960-х годах. Его картины этого периода были наделены особой вибрирующей напряженностью.

Светловолосая девушка с задумчивым выражением лица обращает взгляд голубых глаз на зрителя с картины «Эм-Мейби» и одновременно куда-то в пустоту – внутрь себя. Подперев голову левой рукой в белой перчатке – традиционная метафора для передачи меланхоличного настроения, — она размышляет о причине своего напрасного ожидания.

В этой работе художник оперирует пропастью между миром и индивидуальным сознанием. Комиксовые клише он обогащает простым воздействием живописной техники, используя основные цвета, силовые контрасты и четкий обобщенный рисунок. Хотя поп-арт, несомненно, обязан своим существованием американскому мифу, ему, как мы видим, удалось распространить свое влияние и свои идеалы далеко за пределы США.

Например, в 1965 году аргентинская художница Марта Минухин совместно с Рубеном Сантантоньином создала инсталляцию «La Menesunda» — которая на данный момент считается одной из значимых работ в аргентинском искусстве ХХ века. Название буквально переводится как хаос, путаница. Инсталляция представляет собой лабиринт из шестнадцати отдельных помещений.

В свое время ее увидели порядка 30000 посетителей. Художница доказала, что искусство не обязательно должно иметь облик привычных нам экспозиций в музейных стенах, а вполне может существовать как часть повседневной жизни.

По своей сути поп-арт — это искусство, повествующее о равенстве всех людей, всех социальных слоев перед предметами обыденного потребления. Быт и массовая культура – это новое божество, перед которым все равны и которое всем доступно в равной степени. Происходит своего рода эстетизация банального, всем привычного.

Поп-арт не прошел без следа, он оказал значительное влияние на моду, эстетику интерьеров, в дополнение к этому способствовал популяризации комиксов за переделами Запада.

Источник: https://ArtDoArt.com/news/stil-pop-art-2

Поп-арт в живописи

Поп-арт – жанр живописи, существовавший с начала 1950 года, и по 1960. Все это время авторы старались изменить саму модель восприятия окружающего мира. Если абстракционисты до этого показывали общество потребления как саму горечь капитализма, то теперь все существующие образы потерпели переосмысление.

На первое место вышла сама нужда в трате денег, выраженная путем создания рекламы.

История создания

Реклама существовала и до этого момента. Так уж вышло, что самый первый рекламный плакат появился еще в Китайской Империи в девятом веке. И тогда, подобная тактика продажи имела совершенно другую логику. Клиенту было легче визуализировать товар, и реклама не старалась продать его, опираясь именно на вкусовые качества потребителя.

Поп-арт впервые задался вопросом – что именно людям нравится в картине. Художники старались не придумать идеологию, и новые механики написания картин. Они лишь анализировали предпочтения общества, собираясь после использовать их для одной простой цели.

Если изучать, как именно на жизнь зарабатывали художники этого периода, можно увидеть все именитые личности в различных рекламных агентствах. Появляется определение мягкой рекламы. Или же, «реклама чупа-чупс».

Средний период

Именно поэтому, уже спустя пару лет, поменялся сам стиль продажи разных товаров. Реклама стала использовать только выделенные в отдельный блок цвета, которые сразу же склоняли потребителя на сторону продукта. Пришла простота формы.

Жирные шрифты, и размашистые мазки. Яркие краски, выполненные в сжатых оттенках. Картина стала тиражироваться путем ее появления на различных носителей. И при этом, сам жанр живописи ни капли не менялся, на протяжении всех десяти лет.

Настоящее время

История поп-арта – это история рекламы. Буквально за десять лет художники сформировали рынок, создав такое направление скрытой психологии, как маркетинг.

Подмена понятий убила основную идею абстракционизма. Если раньше общество потребления высмеивалось, то теперь можно было смело сказать – я потребляю, значит я существую. Такие термины, как глянец, матовый, аллюры, вышли вперед именно в этот период времени.

Поп-арт существует до сих пор. По факту, это второй по величине жанр живописи, которые используется для создания тех или иных картин. Правда, теперь он перешел в формат фотографии.

Поп арт стиль в живописи: история художники картины

Источник: https://wpainting.ru/stili/pop-art-v-zhivopisi.html

Художники по направлению: Поп-Арт

Поп-а́рт (англ. pop art, сокращение от popular art — популярное или естественное искусство) — направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950—1960-х годов, возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал образы продуктов потребления.

Фактически, это направление в искусстве подменило традиционное изобразительное творчество — на демонстрацию тех или иных объектов массовой культуры или вещественного мира. Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст: Термин «поп-арт» впервые появился в прессе в статье английского критика Лоуренса Эллоуэя (англ. Lawrence Alloway), в 1966 году Эллоуэй открыто признавался: «Тогда я не вкладывал в это понятие тот смысл, который оно содержит сегодня. Я использовал это слово наравне с термином „поп-культура“, чтобы охарактеризовать продукты средств массовой информации, а не произведения искусства, для которых были использованы элементы этой „народной культуры“. В любом случае понятие вошло в употребление где-то между зимой 1954/55 годов и 1957 годом».

Первые «попартовские» работы создали три художника, учившиеся в лондонском Королевском художественном колледже — Питер Блейк, Джо Тилсон и Ричард Смит. Но первой работой, получившей статус иконы поп-арта, был коллаж Ричарда Гамильтона «Что делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» (1956)

Поп-арт приходит на смену абстрактному экспрессионизму, ориентируясь на новую образность, создаваемую средствами массовой информации и рекламой. Поп-арт породил следующие направления в искусстве: оп-арт, кинетическое искусство, ситуативное искусство (англ. situation art).

  • Международную известность американскому поп-арту принесли такие художники как Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс, Джеймс Розенквист, Том Вессельман, Клас Олденбург, Энди Уорхол, Хокни Дэвид.

Поп-арт неоднократно подвергался критике со стороны деятелей искусств и художественных критиков. 13 сентября 1962 года Нью-Йоркский музей современного искусства организовал симпозиум по поп-арту. В ходе развернувшейся дискуссии влиятельный критик-консерватор Хилтон Крамер (англ. Hilton Kramer) из газеты «The New York Times» высказал мнение, что по своей сути поп-арт «ничем не отличается от искусства рекламы». По словам Крамера, оба этих явления преследуют цель «примирить нас с миром предметов потребления, банальностей и вульгарности». Критик настаивал на необходимости решительного противодействия поп-арту.

Присутствовавший на симпозиуме поэт, критик и лауреат Пулитцеровской премии Стэнли Кьюниц также неодобрительно отозвался о поп-арте, упрекая представителей этого художественного направления в стремлении угодить господствующему социальному классу: по словам поэта, они выражают «дух конформизма и буржуазии». Кроме того, Куниц высказал мысль, что поп-артовские «знаки, слоганы и приёмы происходят прямо из цитадели буржуазного общества, из бастиона, где формируются образы и потребности масс».

Источник: https://www.wikiart.org/ru/artists-by-art-movement/pop-art

Топ-5 самых известных художников поп-арта

Поп-арт представлял собой движение в визуальном искусстве, появившееся в 1950-е годы. Будучи производной своего времени, оно сфокусировалось на массовом производстве, знаменитостях и расширявшейся сфере рекламы, телевидения, радио и печатных изданий. Поп-арт стал новым направлением в изобразительном искусстве и дизайне.

Отличительными его чертами стали яркие цвета, броские, смелые темы и силуэты, юмор и легкость в подходе к изображению. Сочетая различные элементы разных стилей живописи, скульптуры, коллажа и уличного искусства, поп-арт впервые показал мир заполненным бесчисленными одинаковыми предметами. Представляем топ-5 самых известных художников поп-арта.

Поп-арт ассоциируется, прежде всего, с именем Энди Уорхола. Его эксперименты с изобразительным искусством, начавшиеся в 1960-е, подразумевали репродукцию таких массовых продуктов, как суп Кэмпбелла и бутылки Кока-Колы. В 1962 году, через четыре месяца после смерти Мэрилин Монро, Уорхол создал несколько изображений актрисы, основанных на фотографии из фильма 1953 года «Ниагара».

Повторяющаяся в различных цветах фотография Мэрилин стала одной из самых известных работ Уорхола, символизируя ее культ знаменитости и смерть. Схожим образом Энди обошелся с Элвисом Пресли и Джеки Кеннеди.

Известен Уорхол был также благодаря своим неизменным парикам, солнцезащитным очкам, экспериментальным фильмам без сюжета, совершенному на него покушению и многому другому, что сделало его легендой.

Рой Фокс Лихтенштейн, наряду с Энди Уорхолом, считается одним из основоположников поп-арта. Его работы раскрывали основные элементы поп-культуры посредством гротеска и пародии.

Выбрав комиксы в качестве источника вдохновения, он создавал картины, подобные кадрам из комиксов, снабженные юмористическими ми или изречениями героев. Работа Лихтенштейна оказала влияние на рекламу и, в качестве обратной связи, на комиксы. Он описывал поп-арт как «не столько американскую, сколько индустриальную живопись».

Британский художник Дэвид Хокни обычно считается создателем залитых солнцем пейзажей, которые он создал, когда жил и работал в Лос-Анджелесе. Его ранние работы, в которых отражался юмористический подход, используют журнальный стиль изображений и яркие цвета, что подарило ему славу одного из пионеров поп-арта. В 1980-е, разрабатывая этот стиль, он стал создавать фотоколлажи из полароидных снимков.

Гамильтон признан как один из основателей поп-арта и художник, который обозначил цели и идеалы этого направления. Леденец, который был изображен на одной из его картин, «лоллипоп» по-английски, и дал название поп-арту.

Его работы 1950-х годов были первыми, отразившими хаотичную природу телевидения, и напоминают нам о том, какими чудесными должны были казаться пылесос, магнитофон, радио и телевизор тем, кто присутствовал при их появлении. Гамильтон говорил, что поп-арт должен быть популярным, прозрачным, массовым, юным, игривым, сексуальным, гламурным и приносить большие деньги.

Его экспериментальный подход к живописи расширил традиционные границы искусства, открыв возможности для будущих художников. Роберт работал в технике коллажа и редимейда, используя для своих проектов отбросы и мусор.

Источник: http://www.dailyshow.ru/articles/2018-05-07/18121/

Поп-арт: что это такое, стиль pop-art в интерьере, известные картины, художники в живописи с Мерлин Монро, черно-белый в искусстве

Красочные постеры, яркие плакаты звёзд, комиксы, огромные скульптуры, игра с размерами и фактурами, стильные 60-е – всё это ассоциируется с эпатажным и весёлым искусством поп-арт. Он не для заурядных обывателей, но для тех, кто любит шокировать и выделяться из серой толпы. Поп-арт – для молодых, экстравагантных и жизнерадостных людей.

История возникновения

Поп-арт (от сокр. popular art – популярное искусство) – яркий, провокационный стиль, пришедший в мир дизайна из живописи.

Придумал термин британский критик Лоуренс Эллоуэй в 1956 году. Спустя десятилетие он рассказал всем, что не вкладывал в это понятие столько идейного смысла, который оно приобрело и стало выражать позднее.

“Я только использовал это слово вместе с понятием «поп-культура» для описания продуктов массового потребления, а не в качестве названий произведений искусства,” – оправдывался критик. Но, так или иначе, понятие к концу 50-х стремительно вошло в обиход, несмотря на шквал критики противников стиля.

Появление поп-арта, нового направления в искусстве живописи, было вызвано реакцией на абстракционизм, занимавший в середине XX века прочные позиции. Художники, примкнувшие к этому направлению, используют в своих работах образы продуктов массового потребления. Они смешивают и сочетают предметы обихода, фотографии, репродукции, обрывки печатных изданий. Вдохновителями их творений становятся мировые звёзды, глянцевые журналы, телевидение и реклама.

Примечательно, что практически во всех произведениях сквозит лёгкая ирония и даже насмешка над тем, что народ считает идеалом художественной красоты.

Первые работы в данном стиле были выставлены тремя художниками: Ричардом Смитом, Джо Тилсоном и Питером Блэком. Однако истинными творениями, ставшими иконой поп-арта, считается коллаж англичанина Ричарда Хамилтона, написанный в 1956 году.

В 60-е годы поп-арт достигает расцвета в США. В этом красочном стиле создают свои произведения знаменитые американские авторы:

  • Роберт Раушенберг – яркие коллажи;
  • Рой Лихтенштейн – картинки комиксов огромных размеров;
  • Клас Ольденбург – гигантские пирожные из гипса.

Огромную популярность завоёвывает художник и фотограф Энди Уорхол. С помощью трафаретной печати и ярких, кислотных красок он создает потрясающие портреты мировых звёзд: Мэрилин Монро, Майкла Джексона, Элвиса Пресли.

Художники изобразили мир красоты банального, в их творениях прослеживается гордость за американских производителей, создающих дешёвые, доступные и качественные товары. Искусство американских приверженцев поп-арта – это своеобразный памятник социальному равенству и товарам широкого потребления.

Вместе с тем перенятый образ массовой культуры всегда помещался в иной контекст, изменял материал, масштаб, раскрывал технический метод или прием. При этом получалось, что изначальный образ иронически перетолковывался и преобразовывался.

Поп-арт в изобразительном искусстве передавало вкус и настроение того времени. Молодость, мечтательность, мимолётность и лёгкая наивность в картинах этого стиля считается отражением самой настоящей американской мечты. Идеи американского поп-арта из живописи быстро перекочевали в искусство дизайна интерьера и одежды.

Зачем украшать своё жилище дорогими антикварными вещами или дорогостоящей картиной, если можно выставить на столе консервную банку, а на стену повесить большой, яркий коллаж из старых газет? Примерно так определяется концепция поп-арта, который предпочитают экстравагантные личности, бросающие вызов обществу.

Американский город Сиэтл в конце 1980-х годов стал родиной стиля гранж в интерьере, в музыке и одежде. Этим термином стали обозначать всё неприятное, неопрятное, отталкивающее. В России о поп-арте заговорили лишь в конце 70-х годов.

Современное направление

Сегодня поп-арт возвращается в моду не только в живописи, но и в иных видах искусства. Современных мастеров, экспериментирующих в этом направлении, сейчас немало. Отголоски поп-арта прошлого столетия можно встретить в печати комиксов и портретов мировых знаменитостей на одежде молодёжи. В этом стиле чаще оформляют клубы, кафе, салоны красоты.

Нескучный, экспрессивный, пластичный стиль поп-арт и в наши дни завоёвывает сердца своих почитателей. Стиль по своему характеру похож на стиль Китч.

Появившись в живописи, поп-арт стремительно проник в быт сначала американцев, потом европейцев, сейчас добрался и до нас. Поп арт сегодня достиг масштабных размеров. Его элементы можно встретить везде: в интерьере, текстиле, на одежде, плакатах и вывесках, в виде наклеек на автомобилях.

Поп-арт проявляется в живописи, киноискусстве, театре, заметно его влияние в музыке («Velvet Underground», «Fug»).

За 70 лет своего существования поп-арт приобрел несколько разновидностей:

  • оп-арт (художественные оптические эффекты, комбинации линий и пятен);
  • окр-арт (художественная организация окружающей среды);
  • эл-арт, вылившийся в отдельное направление – кинетизм;
  • нео-поп-арт, возникший в 80-е годы.

Культовая фигура стиля поп-арт – Энди Уорхол – прославился не только знаменитым портретом Мерлин Монро в технике шелкографии.

Помимо того, художник внедрил искусство поп-арта в дизайн одежды, создав необычные эскизы. В 1965 году он открыл магазин «Парафеналия», где смелые модницы могли приобрести неординарные платья, декорированные металлом, пластиком, бумагой, а также костюмы с необычайно яркими рисунками. Детали еды, телевизора, рекламы, комиксов отображаются на одежде ярко, необычно, броско.

В 60-е годы модельер Андре Курреж создал мужские и женские костюмы, ничем не отличавшиеся друг от друга. Именно тогда стало вхоже понятие «унисекс». Одежда в стиле поп-арт – это необычайный коктейль красок и броских форм, а также синтетических тканей. Сегодня дизайнеры часто прибегают к этому экстравагантному стилю.

Мини-юбки и платья неоновых оттенков, жакеты с накладными плечами, майки и футболки с цветными фотографиями, колготки с геометрическим рисунком, леггинсы, боди и свитер-платья прямого кроя – всё это одежда поп-арта. Часто на ней присутствуют аппликации в виде красочных бабочек, сочных фруктов, алых губ и сердец. Главное – удивлять и быть замеченным!

Дополняют образ украшения из картона, бумаги, пластмассы и оргстекла, ретро-сумки с образами из старых фильмов или афиш, выполненных в черно-белой гамме. Туфли на платформе или устойчивом каблуке и яркий макияж завершат образ. Одежда в стиле поп-арт предназначена для тех, кто не мыслит жизни без смелых экспериментов.

Интерьер

Поп-арт в интерьере – очень яркое и неординарное явление. Он, как всплеск эмоций, призван шокировать и ошеломлять своим дизайном похож на стиль Фьюжн в интерьере. Особых правил здесь нет, однако можно проследить несколько принципиальных закономерностей:

  • Яркие, насыщенные и даже контрастные цвета, блеск – это главный эстетический принцип.
  • Предметы искусства должны быть недорогими, современными, стилизованными под идеи поп-арта.
  • Крупные, необычные аксессуары и предметы мебели.
  • Композиция построена на принципе повторяемости, цикличности;
  • Использование бытовых предметов в контексте произведений искусств.

Для интерьера в этом стиле характерна игра с размерами и яркими цветовыми оттенками, в результате оформление помещения получается очень необычным.

Ему иногда присуща некая «кукольность»; кажется, будто в нём живут не люди, а игрушки. Но и от комфорта поп-арт совсем не отказывается. Так и сервант для этого стиля не характерен в классическом его понимании, но все же вещи хранить где то надо. Ведь в нём надо жить.

Для оформления лучше подобрать наибольшую по площади комнату. Однако даже и миниатюрное помещение можно стилизовать под поп-арт. Правда, здесь придётся в основном сосредоточиться на деталях.

Цветовая гамма

Основной цвет интерьера в стиле поп-арт – белый. На фоне светлых стен, потолка и даже пола будут ярко выделяться цветные предметы мебели, аксессуары, коллажи и картины.

Блестящие хромированные поверхности также здесь подойдут, так как отделка хромом получила широкое распространение одновременно со стилем. Акценты в интерьере не просто яркие, а сочные. Самое нестандартное сочетание кислотных цветов приветствуется в искусстве поп-арта.

Материалы

Поп-арт называют недорогим стилем, так как за основу берутся стекло, металл, пластмасса, синтетика, бумага. Зачастую дизайнеры используют в оформлении искусственную кожу.

Пол, стены, потолок

Потолки светлые, глянцевые. Конструкции могут быть подвесными или натяжными, могут иметь несколько уровней. Ниши в потолках подсвечивают неоновыми лампами разных цветов. Композиционным акцентом на нём может стать подвесной светильник необычной формы.

Поп-арт предлагает две вариации оформления стен:

  1. Однотонные белые с яркими пятнами: панно, картинами, фотографиями.
  2. Цветные, оформленные в контрастных, сочных, несочетаемых цветах. В этом случае сами стены несут стилистическую нагрузку.

Отделка стен – самая разнообразная. Они могут быть окрашены, оклеены обоями, покрыты декоративной штукатуркой. На одной из стен зачастую применяется принцип цикличности композиции: один и тот же орнамент повторяется много раз, во всю стену. Иногда используются обои с оптической иллюзией, когда в каждом углу меняется обзор рисунка.

Пол может быть нейтральным, с покрытием в виде ламината или ковролина. В этом случае ярким акцентом послужит ковёр необычной формы или нетипичной фактуры, например, шкура ягуара или зебры. Второй вариант – броский пол, выложенный керамической плиткой в хаотичном порядке.

Мебель

Дорогая, роскошная мебель никак не приветствуется поп-артом. Дешевизна – один из ключевых принципов этого стиля.

Тяжеловесные шкафы и серванты перегружают пространство, поэтому тоже неуместны здесь. Встроенная мебель, ниши, выдвижные кровати, диваны-трансформеры – вот что будет смотреться здесь органично. Яркие диваны, разноцветные пуфы округлых форм из синтетических материалов создадут атмосферу уюта и радости. Актуальна мебель из пластика, поражающая цветом и формой. Блестящие и глянцевые поверхности – непременный атрибут мебели.

Декор и аксессуары

В декоре очень важно наличие кричащего текстиля с оригинальными принтами. Оптический орнамент и рисунки из комиксов, образы мультяшных героев подчеркнут идеи поп-арта. Они могут быть нанесены даже на ткани, использующиеся для штор.

Аксессуары имеют здесь первостепенное значение; во многом они определяют стиль. Портрет Мерлин Монро в духе Энди Уорхола – самый популярный элемент декора в интерьере поп-арт.

Оригинальная скульптура, изделия из пластика, светильники, изображающие героев голливудских фильмов, постеры на стенах, фотографии звёзд в интересных рамках, затейливые вазы – все эти детали характерны для стиля поп-арт. Очень ценны для интерьера творения, созданные своими руками. Предпочтительны изделия из пластика, стекла и бумаги.

Возможно использование рисунков, вызывающих мистическое состояние (галлюцинации), но это, конечно, предназначено для особых любителей.

Выводы

Итак, поп-арт – это искусство для смелых экспериментаторов, ломающих стереотипы и многовековые традиции. Это стиль для людей, желающих выделиться из толпы, привлечь к себе внимание. Комфортно жить в таком помещении смогут только по-настоящему яркие, креативные, экстравагантные личности, которым не нравится быть как все. Что противоположно людям любящих черты классицизма.

В свое время взрывали классическое представление в искусстве и архитектуры такие стили, как деконструктивизм и авангард.

Источник: https://TrendsDesign.ru/interiorstyles/contemporary/pop-art/stil-dlya-smelyx.html

Поп-арт — это художественное направление, которое возникло после Второй мировой войны. Оно соединило в себе изобразительное искусство и популярную культуру. Для поп-арта характерно заимствование образов из рекламы, комиксов, журналов, телевидения и кинематографа.

Термин pop art появился в результате сокращения английского выражения popular art, что переводится как «популярное» или «общедоступное искусство». Впервые это словосочетание употребил британский искусствовед Лоуренс Аллоуэй в своем эссе «Искусство и средства массовой информации» в 1958 году.

За несколько лет до Аллоуэя интерес к популярной культуре и возможности создавать искусство на ее основе проявила Независимая группа молодых художников в Лондоне. Послевоенный экономический подъем привел к увеличению ассортимента бытовых товаров — их рекламировали с небывалым энтузиазмом. Участники Независимой группы мечтали создавать произведения в подобной «рекламной» эстетике, которые казались бы зрителям такими же притягательными. Так, коллаж Ричарда Гамильтона «Так что же делает наши дома такими особенными, такими привлекательными?» стал первым широко известным поп-арт-произведением. Для его создания художник использовал вырезки из рекламных страниц журналов.

Особую популярность это направление завоевало в США. Здесь основные сюжеты поп-арта были подкреплены эстетикой американского быта и мифом об «американской мечте».

Одним из лидеров этого течения стал Энди Уорхол, который увековечил в своих работах бутылку кока-колы и банку супа «Кэмпбелл». Отразился в поп-арте Уорхола и культ знаменитостей: художник создавал шелкографии с изображением актрисы Мэрилин Монро, первой леди США Жаклин Кеннеди и «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли.

Наряду с работами Уорхола большой общественный интерес вызвали картины-комиксы Роя Лихтенштейна и скульптуры еды Класа Олденбурга, например огромный виниловый бургер и рожок мороженого.

Популярность поп-арта с 1960-х годов практически не ослабла, а работы в этом жанре до сих пор остаются желанными предметами для коллекционеров искусства.

Искусствоведы не дают единого ответа на вопрос, существует ли отечественный поп-арт. Одни убеждены, что это исключительно американское явление, а в России можно выделить только его разновидность 一 соц-арт. Другие считают, что поп-арт был одним из течений советского андеграунда и процветает в России до сих пор, а среди отечественных художников этого направления называют Александра Косолапова, Сергея Шутова и Ивана Чуйкова.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • The word autumn comes from
  • The word better in greek
  • The word art in latin
  • The word automobile is not english перевод
  • The word best musician